PANTALLAZOS (CRÍTICAS DE BRAGATO Y PIERRE)

AQUÍ ESTÁN NUESTRAS CRÍTICAS E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CINE

jueves, 31 de octubre de 2024

PROCOPIUK, SARA FACIO HABER ESTADO AHÌ, LOS AMANTES ASTRONAUTAS, ESTRENOS DE CINE DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL 2024


JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL 2024

1.- LA HABITACIÓN DE AL LADO, de Pedro Almodóvar

Con este film, el manchego Almodóvar ganó su León de Oro en la Mostra, el festival de cine de Venecia. Es el segundo español en obtenerlo, el primero fue Luis Buñuel con Bell de Jour en 1967. En esta película encara la relación de dos amigas de toda la vida cuyo reencuentro las enfrenta a decisiones límites. Julianne Moore y la exquisita Tina Swinton encarnan a estas dos mujeres, una de ellas enferma terminal, y la otra, la amiga que cuida la palabra y el gesto para ayudarla en una decisión muy difícil. La crítica internacional coincide que es una película muy dolorosa y, al mismo tiempo, una de las narraciones más honestas y sin vueltas de Pedro Almodóvar, que, por otra parte, se caracterizó siempre por exponer sus temas a su manera. Nosotros apuntamos el film “Dolor y gloria” con Antonio Banderas (hizo siete películas con Almodóvar) que nos parece un buen antecedente de esta posición del gran director ante la vida y la muerte. Para ver, sin dudar.

2) TERRIFIER 3. PAYASO SINIESTRO, guion y dirección de Damián Leone.

La crítica internacional está dividida: por un lado se considera un “camino sangriento” inigualable para quienes paladean el “gore” con fruición, por otra parte hay quienes piensan que, por hacer explotar la sangre en la pantalla, la narración tiene secuencias un tanto inconexas. Como sea, es un baño de sangre que va a satisfacer y hasta “empalagar” a los fanáticos del género.

3) CIELO ROJO, GIGANTES DE METAL, de Marcelo Leguiza, film nacional.

Ver crítica

4) SARA FACIO: HABER ESTADO AHÌ De Cinthia Rajschmir.

Fallecida este año, Sara Facio es el emblema de la retratista, de la fotógrafa que capta la realidad a través de una lente. Como A: Heinrich, fue icono de esta ciudad dejando libros de fotos o fotoslibros porque quería ser reconocida como una persona que vivía la realidad y no como un ser con vida que pasó sin dejar su huella. Frente a su cámara pasaron los rostros más notables del país y del mundo, como Julio Cortázar, famosa foto de 1967, a manera de ejemplo. Es un documental que incluye notas suyas, y, en síntesis, un homenaje a una gran artista.

5) LOS TURISTAS, de Gaby Smiths

Son 83 minutos del clásico de terror: amigos que se reúnen en una cabaña en medio de un bosque. Pero con saber argentino. Para fanáticos del gènero.

Ver crítica

                                  6) PROKOPIUK

Ver crìtica

7) LOS AMANTES ASTRONAUTAS

Ver crítica

8) AL IMPENETRABLE

Ver crítica

CRÍTICAS

CIELO ROJO, GIGANTES DE METAL

Dirección de Marcelo Leguiza. Con Noelia Antùnez, Gaby Valenti, Susana Varela, Paula Manzone, Esteban Prol, Victoria Carreras, Susana Varela, Evan Andrew Leed, entre otros. Fotografía de Daniel Ring. Arte de Tania Covelli. Vestuario de Ezequiel Edelman. Música de Oscar Pata. Duración: 72 minutos.

XX – PELÌCULA QUE SE QUEDA POR LA MITAD

Toda propuesta es interesante. Partimos de esa base. La cuestión, como solemos decir, es cómo lo llevamos o a la literatura o a la pantalla grande, o a la chica, o a un pentagrama. El realizador Marcelo Leguiza se encontró con un texto muy rico a partir de una sola protagonista, Bianca ( Noelia Antùnez) no encontrado el camino adecuado para el desarrollo del resto de los personajes. Bianca es coptada por una secta o algo parecido, sufre malos tratos, inyecciones de mezclas extrañas, con las consecuencias psicofísicas consiguientes. Desde mareos, alucinaciones, y un profundo deseo de venganza que, en un caso tan extremo, bien se comprende. Hay un mundo “rojo” pero no queda en claro si es porque le ponen paños rojos a los veladores o porque asì son los ensueños que padece Bianca. De pronto, Bianca sacude fuertemente su cabeza y aparece en un taxi, o en un colectivo. No es muy comprensible todo lo que ocurre salvo el inicio.

Se llega a situaciones límites, bien “gore”pero ni aún así estos “despertadores” logran explicarse en la escena siguiente. Es decir, hay una propuesta de guion con demasiados altibajos que marcan falta de coherencia narrativa. La presencia especial de Esteban Prol y de Victoria Carreras como el padre y la madre respectivamente hubiesen sido muy útiles dentro de otro contexto, o sea, donde la protagonista y el elenco tuviesen una razón de ser más que la de haber sido raptada y drogada. Algo faltó para que cada secuencia tuviese su cierre a fin de ir llegando a un final convincente más que el previsto. No nos convenció.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

AL IMPENETRABLE

Dirección de Sonia Bertotti. Guion de Sonia Bertotti y Emiliano Khayat. Con Guadalupe Docampo, Sergio Podeley, Gonzalo Suárez, entre otros. Fotografía de Alejandro Reynoso. Mùsica de Esteban Peòn y Emiliano Khayat. Duraciòn: 90 minutos.

XXX – MISTERIOS DE LA ARGENTNA PROFUNDA

Sonia Bertotti encontró un buen guion para este film que oscila entre lo fantástico y la ciencia ficción: tres jóvenes periodistas son enviados al Impènetrable para visitar a una comunidad Qom y mostrar en què condiciones viven y sus muchas necesidades. Pero algo pasarà porque el frondoso impenetrable no acepta a cualquiera, por lo visto y sufrirán extrañas persecuciones, asì como la comunidad Qom desaparecerà. La realizadora Bertotti va paso a paso: es detallista en la fotografía, muestra con drones la ubicación de esa comunidad, y el movimiento de la gente que, desde tanta altura, parecen hormigas. Y luego va al close up mostrando a las hormigas y su trabajo constante. Una suerte de comparación si bien esa comunidad indígena desaparece y las hormigas, no.

Los tres jóvenes intentarán salir del bosque cuando advierten que la niña indígena que habían conocido no está más y que, de pronto, la comunidad es tan solo un paraje desolado. Hete aquí que, en esta búsqueda de salida, habrá caminos que se bifurcan, equívocos, caídas, lastimaduras severas, y hasta tiros sin explicación. La desesperación invade a los protagonistas y es el motor de las secuencias hasta el final. Hay un mensaje que suele repetirse en el interior del país: “Ustedes que son tan inteligentes", refiriéndose a los porteños enviados, en este caso, a cubrir una denuncia social, y otra frase que indica lo contrario: “Si se fiaron de los indios, mmm”. O sea ni unos ni otros se salvan de la crítica, ni la inteligencia ni la sabiduría popular. Finalmente, se infiere que, cuando lo fantástico entra a tallar, nada se puede hacer. El trabajo narrativo de Bertotti es relevante, mantiene la tensión de principio a fin agregándole riqueza visual con planos zenitales y close up. Es una propuesta diferente dentro del género con elementos absolutamente argentinos: esta vez el bosque es nuestro.

Elsa Bragato, ACtoresonline.com

LOS AMANTES ASTRONAUTAS

Dirección y guion de Marco Berger. Con Lautaro Beltoni, Javier Orán, Mora Arenillas, entre otros. Fotografía de Mariano Da Rosa. Música de Pedro Irusta. Duración: 116 minutos. Coproducción Argentina-España.

XXX – DOS A QUERERSE

Marco Berger organizó un extenso planteo narrativo con los pormenores de una relación entre dos jóvenes, amigos desde chicos que, por una circunstancia exterior, se transforman en amantes. Maxi (Lautaro Beltoni) se peleó con su novia Sabrina (Mora Arenillas) y decide viajar a la costa donde ella está junto a otros amigos. Allí se encuentra con Pedro (el español Javier Orán), amigo de su niñez. A lo largo de las casi dos horas del film Berger logra mantener la atención solamente con los diálogos de estos dos personajes, Maxi y Pedro, en diferentes situaciones: en la playa, de día, de noche, en la camioneta, caminando por el bosque cercano (zonas de Ostende y aledaños). Maxi hace ostentación de su heterosexualidad mientras que Pedro es mesurado, no esconde su bisexualidad aunque se encuentra definido hacia la homosexualidad.

El desarrollo de esta amistad entre dos varones hacia un enamoramiento es paulatino. Berger les da el tiempo necesario a sus dos protagonistas para que jueguen con palabras y toqueteos infantiles. Para que se retracten, para que reconfirmen sus deseos, para que dada uno tome la decisión de tener sexo por voluntad propia.

Lo más flojo de la película está en sus diálogos porque son muy mediocres, muy burdos, por una excesiva explicitud que no mengua nunca. No obstante están actuados con espontaneidad. Berger maneja las situaciones como una comedia de enredos tradicional, que sí, que no, escarceos, pero no va más allá. En esto hay que resaltar las buenas actuaciones de Lautaro Beltoni y de Javier Orán, quienes resultan verosímiles en sus diálogos. Este conjunto de elementos determina que la historia resulte bien planteada.

En verdad, “Los amantes astronautas”, título que hace referencia a un juego de los dos amigos, es para un target determinado de público. El lenguaje tan sin vueltas -aunque las situaciones estén muy bien manejadas- puede herir susceptibilidades.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

SARA FACIO – HABER ESTADO AHÌ

 Dirección de Cinthia Rajschmir. Guion de Cinthia Rajschmir y Marcela Marcolini. Fotografía de Santiago Mouriño, Fernando Viñuela, Virginia Rojas, Mariana Russo y Sebastián Meléndez. Montaje de Liliana Nadal. Música de Horacio Straiker. Duración: 70 minutos.

 XXX –LOS CAMINOS DEL ARTE VISUAL – HOMENAJE A UNA CREADORA

Decir Sara Facio es señalar a la retratista nacional más importante, es recordar los rostros de grandes artistas de los 60 y 70 plasmados en el maravilloso blanco y negro y sus matices. Nos dejó este año pero, por suerte, se tenía este extenso reportaje desde hace un tiempo atrás.

Reeditado para largometraje, Cinthia Rajschmir ingresa en la casa de Sara Facio quien, parsimoniosamente y sin perder una dulce sonrisa, le va mostrando su apabullante archivo fotográfico, ordenado desde sus comienzos, allá por el año 50. Nacida en San Isidro en 1932, hizo estudios recibiéndose con Alicia D’Amico quien la acompañó en gran parte de su carrera. Ambas fundaron diversas entidades para fotógrafos, e incursionaron en todos los diarios más importantes de la época.

El orden cronológico del largometraje se pierde bastante pero es lo que menos importa porque está ella, Sara Facio, frente a cámaras, de frente, de perfil, caminando, de espaldas, contando su vida y su obra. Y cómo le bastaron tres lentes, siempre los mismos, para captar la esencia de los rostros más que los eventos.

Impuso el retrato, el gesto, del famoso y del trabajador. Entre sus trabajos “extra” están las fotografías del funeral del General Perón, donde se preocupó por el hombre y la mujer que hicieron la larga cola de ingreso al Congreso bajo la lluvia dejando de lado a los funcionarios apiñados alrededor del féretro.

El momento más importante de su vida fue conocer a María Elena Walsh en 1975. No se separaron nunca más naciendo entonces una unión artística de carácter único que se fue plasmando en fotografías de Sara y en canciones de María Elena.

Sara Facio le dio a la fotografía el carácter de reportaje, de imágenes concatenadas que van contando historias siendo su quehacer esencialmente artístico más que técnico.

En este trabajo, Cinthia Rajschmir deja el protagónico absoluto a la voz y el rostro de Sara Facio, encargada de conducirnos por los caminos del arte visual bien argentino.

Extenso reportaje que se transforma en sentido homenaje.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

PROCOPIUK

Direcciòn de Diego Lumerman, guion de Sofìa Tarruella y Diego Lumerman, edición de Susana Leunda, Con amigos y familiares de Carlos Procopiuk. Duraciòn: 68 minutos.

XXX – EL CINEASTA DE LA PATAGONIA: PROCOPIUK

El director neuquino Diego Lumerman volvió a su tierra luego de terminar la carrera de cine en esta ciudad conmovido por dos películas de 1975 y 1986 realizadas por Carlos Procopiuk, a quien no llegó a conocer dado que falleció a los 74 años en el 2007. Estaba asombrado como joven realizador diplomado por el notable material fílmico de “Proco”, documentales y películas de ficción, basadas en la topografía y en los mitos de la región. Con la colaboración del Ministerio de Cultura de Neuquén, así como del Museo del Cine de CABA pudo recopilar un material precioso y anécdotas unidas al material fílmico del pionero del Sur.

Hace 80 años, Neuquén estaba prácticamente desploblada y, en medio de la precordillera, de la meseta patagónica con plantas achaparradas, “Proco” filmó verdaderos westerns patagónicos. Dan testimonio uno de sus compañeros del viaje cinematográfico, Lorenzo Kelly, y su nieto, por quien sentía tremenda debilidad afectiva.

Este descubrimiento de Lumerman no hace sino confirmar la capacidad intelectual y artística que existe en nuestras provincias, en las que siempre hay autores como Procopiuk en alguna expresión o lírica o musical o pictórica o cinematográfica. Aunque se reconoce que el caso de Carlos Procopiuk es inusual. Con una cámara de VHS, pesada, filmó hasta en un ala delta, a falta de drones!, la superficie en especial del norte de Neuquén. No solo hizo documentales sino películas de ficción durante 50 años. Hay mucho material fílmico de este notable realizador que conforman la esencia de este documental.

Al mismo tiempo, sus realizaciones resultan deslumbrantes porque ponen al descubierto a un gran artista, docente en el Comahue, camarógrafo de varios noticieros zonales, guionista, que se preocupó por dejar testimonio de las creencias desde el pueblo fantasma hasta la naturaleza difícil de su lugar natal.

El valor de Diego Lumerman y de su equipo reside en darle visibilidad  a Carlos Procopiuk, recuperando, difundiendo y honrando tanto a su obra como al hombre, notable cineasta patagónico que trabajó con pasión fuera de los circuitos comerciales: no buscò fama personal sino posteridad para su tierra, nuestra Patagonia.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

 

viernes, 25 de octubre de 2024

BERNARDETTE, LO QUE QUISIMOS SER, EL CASO VICENTIN, EL HOMBRE QUE AMABA LOS PLATOS VOLADORES, ESTRENOS DE CINE Y EN STREAMING DEL JUEVES 25 DE OCTUBRE DEL 2024

 

JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2024

1.- SUPER MAN, LA HISTORIA DE CHRISTOPHER REEVE, de Ian Bonhote y Peter Ettedgui. Con Christopher Reeve, Robin Williams, Dana Reeve, entre otros.

El caso de “Superman” y su primera maravillosa película interpretada por Christopher Reeve conmovió al mundo: en 1995, cayó de un caballo y tuvo una severa lesión medular que lo dejó cuadripléjico. Junto a su esposa creò una fundación para los estudios y ayuda económica de estos casos. La película resulta altamente conmovdora, se ve la lucha de un hombre por sobrevivir a su infortunio, por ser mejor padre y esposo que antes, a pesar de sus reales imposibilidades. Es una elegìa, un poema recordando a un actor que embelleció las pantallas del mundo.

2.- VENOM EL ÙLTIMO BAILE, dirección y guion de Kelly Marcel, basado en la historia de Tom Hardy Y Kelly Marcel. Con Tom Hardy, Juno Temple, entre otros. Superhéroes en fuga, acción dentro del mundo fantástico de la mitología hollywoodense. Para sus fans.

3.- BERNARDETTE LA MUJER DEL PRESIDENTE. De Lea Domenach

Ver crítica

4.-LA LEYENDA DEL DRAGÒN, de Salvador Simò Busom y Jianping Li Es una animación coproducida por España y China, y ubica la acción den los tiempos de la China Imperial: hay dragones, hechiceros malvados, y una intensa búsqueda de la inmortalidad. Para todos los gustos!

5.- LO QUE QUISIMOS SER

Ver crítica

6.- TEARS FOR FEARS LIVE (A TIPPINIG POINT FILM), documental de un concierto del afamado conjunto dirigido por Vincent Adam Paul. Responde a la Parte 2 del concierto del conjunto que realizò en el 2023. Es el primer lanzamiento de la banda en 17 años, ofrece temas tradicionales y los nuevos de su CD Tje To``omg ^pomt. Se rodò en el FirstBank Amphitheater de Graystone Quarry, cerca de Mashville, en Franklin, Tennessee, resultando un escenario extraordinario que, según los expertos, quedarà en la memoria de quienes vayan al cine a disfrutarlo.

CRÌTICAS

EL HOMBRE QUE AMABA LOS PLATOS VOLADORES – plataforma NETFLIX

De Diego Lerman. Guion de Diego Lerman de Adriàn Biniez. Con Leonardo Sbaraglia, Sergio Penna, Osmar Nuñez, Renata Lerman, entre otros. Fotografìa de Woiciech Staron, Mùsica de Josè Villalobos. Duraciòn: 107 minutos. Plataforma Netflix.

XXX – DEMASIADA FICCIÒN Y POCA BIOPIC

Es muy rara esta biopic de Josè de Zer, sobre todo para quienes lo conocimos y seguíamos, inevitablemente, sus incursiones en los noticieros de Canal 9, donde fue una de sus estrellas. En esta versión de Diego Lerman, está encarnado por Leonardo Sbaraglia que, si bien es un gran actor, no logra dar con la personalidad frente a cámaras de De Zer. Ciertamente, el fuerte de este periodista fueron los “platos voladores” y sus viajes a Córdoba donde, se dice, se asienta una ciudad intratierra y se avistan diariamente. Especialmente en la década del 80 se dio este furor de avistajes. Y las redacciones de revistas como FLASH y Semanario estaban al dìa con Ufòlogos y estudiosos del fenómeno.

Josè de Zer no solamente fue tras los OVNI sino también tras casas embrujadas y personajes con extraños poderes. Existen aun estos videos en diferentes sitios de internet. Por lo que hemos vivido, por lo que sabemos de Josè de Zer con quien hemos mantenido charlas, esta versión no da con su personalidad. El paso de periodista de espectáculo a periodista televisivo con especialidad en OVNI se debió a su temperamento y su desfachatez para generar informes que eran shows. Y marcaban rating.

Tampoco convence el inicio del film con el musical de una revista porteña donde supuestamente De Zer tenía a su novia o admirada belleza femenina. Extensa por demás, recuerda las películas argentinas menos cinematográficas y más televisivas de los años 70.

La película circula, asì que poco se puede agregar, es un fenómeno artístico concreto. A pesar de esto, nos animamos a decir que De Zer debió ser retratado en la sección noticias de un canal de televisión y a partir de allí marcar su derrotero “ovnílogo” o la visita a casas con fantasmas. Esta película  deja a Josè de Zer como un “chanta” del periodismo cuando, en verdad, fue un periodista del show que supo sacar de noticias poco fiables informes estupendos. No nos convenciò, ni siquiera la caracterización de Leonardo Sbaraglia, aunque nunca está en duda su capacidad actoral. A Lerman y compañía se les fue la mano con la ficción.

Elsa Bragato, Actoresonine.com

CUELLOS BLANCOS, EL CASO VICENTIN

Documental de Andrés Cedròn. Fotografía de Lucas Timerman, Duración: 100 minutos.

XXX – FRONDOSO DOCUMENTO SOBRE LA CORRUPCIÒN

Del “caso Vicentín” venimos sabiendo desde hace un par de años. También nos hemos “desayunado” hace relativamente poco que el río Paraná casi nada nos pertenece, que la mayoría de sus puertos se han privatizado y que llegan naves de todo el mundo supuestamente para cargar soja y cereales en general pero, curiosamente, se han descubierto cargamentos de cocaína en puertos Europeos provenientes de algunos de estos puertos privados.

Da la impresión de que vivimos en una continua pesadilla donde la corrupción lleva la voz cantante. En este documental, hay sobradas entrevistas y argumentos que demuestran nuestra afirmación, o sea cómo, de una sencillez inicial agropecuaria, unos pocos se fueron adueñando de campos siendo hoy una de las sojeras más importantes. Y aparecen nombres, y Vicentìn no es ajeno a nada. Buena documentación, buenas entrevistas, dan cuenta de que Vicentìn, por ejemplo, había realizado una venta por 122 millones de dólares y la “escondió” al Estado y que, si nos quedaba alguna duda, el 40 por ciento de los créditos que recibió los logró durante el gobierno de Mauricio Macri. Esto determinó, entre otros temas, que 14 directivos hayan quedado complicados por la presunta estafa al fisco de 130 millones.

Números van y vienen por sobre nuestras narices. Lo realmente dramático es la persecución a sus delegados, la tortura a otros que poco tenían que ver más que con un reclamo salarial, y la presión de no hablar, de callar, de seguir adelante para, cuanto menos, conservar la vida. Hay otrosel rìo Paraná, donde “cae” tanta producción,: es una vìa de navegación de 1635 km que une a 7 provincias y que sirve para despachar el 80 por ciento de la producción agropecuaria. La privatización comenzó en la era de Menem, en 1995, y nada se hizo para renacionalizar el tramo navegable en ningún gobierno posterior.

Es un documental atrapante por la información que brinda, indicando un intenso trabajo de preproducción, ubicación de testigos, grabación de testimonios, para demostrar una realidad que es una pesadilla. Agil narrativa con variedad de voces y un tema en común: qué estamos dispuestos a hacer como Nación.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

LO QUE QUISIMOS SER

Direcciòn y Guion de Alejandro Agresti. Con Eleonora Wexler, Luir Rubio, Antonio Agresti, Carlos Gorosito y Juan Carlos Juznir. Arte de Ezequiel Endelman y Miranda Pauls. Fotografìa de Marcelo Camarino. Mùsica de Leo Caruso. Duraciòn: 84 minutos.

XXXX – UN MUNDO DE DOS

Encantador encuentro de diálogos cálidos, sinceros, entre un hombre y una mujer es la nueva propuesta de Alejandro Agresti. A la manera de Richard Linklater y su “Antes del anochecer”, o bien la saga de las tres películas. Dos personajes y el corazón sobre las manos, inventándose historias que los alejen de sus propias realidades. Se mienten a sabiendas contándose historias fantásticas, él, un novedoso y tierno Luis Rubio en el papel de “Yuri”, y ella, Eleonora Wexler, con nombre de actriz de las de antes fingiendo no ser Irene, tal como se llama.

Es tan solo la salida de una función de cine y la cita de los jueves en el bar Brighton para charlar sobre sus mundos propios, evitando que la “realidad” se cuele para que no les arruine la emoción de esos encuentros.

Es algo novedoso para nuestro cine, lo más cercano es “Elsa y Fred” o bien “Conversaciones con mamá”: son encuentros que dispone la vida y que, en algunos casos, terminan en pareja, pero aquí se trata de una amistad profunda en la que cualquier desencuentro dolerà. Los dos son divorciados, ella tiene un hijo adolescente encarnado por Antonio Agresti, y hay un par de mozos cómplices de esa amistad en la que se habla de paseos en el cosmos, o de estudiar Letras en la Sorbone, o bien de Africa y los safaris dominicales.

Agresti logra una historia de amor por sobre los convencionalismos, y, como avezado conocedor de las novelas, sabe què resortes tocar para que los diálogos sean simples, verosímiles y emotivos. En esto colabora la banda sonora de Leo Caruso, cuya partitura termina en una bella melodía ejecutada por un conjunto de cuerdas.

Sin lugar a dudas, las actuaciones de Wexler y Rubio son excepcionales: a través de sus miradas transmiten pura emoción, con lágrimas que llegan hasta ahì porque no caen.

Es una película que demuestra que el “otro” es tan importante para sobrevivir como la propia fuerza espiritual. Film no convencional, pleno de ternura, infrecuente en nuestro cine. Para aplaudir mientras a nosotros sì se nos caen algunas lágrimas.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

BERNARDETTE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE

Dirección y Guion de Léa Domenach, coguionista: Clemence Dargent. Fotografía de Elin Kirschfink, Montaje de Christel Dewynter, Música de Anne Sophie Versnaeyen, Duración: 92 minutos.

XXX – CATHERINE DENEUVE EN NOTABLE ACTUACIÒN

Bernardette Therese Marie Chodron de Courcel de Chirac, hoy de lùcidos 91 años, fue la esposa del controvertido presidente francés Jacques Chirac, hombre misógino y corrupto que fue condenado a dos años de prisión sin cumplimiento por coimas así como el mundo conoció sus “affaireS” con actrices de cine y teatro. Su mujer, Bernardette, madre de sus dos hijas Y política también, fue la gran desconsiderada por su propio marido y su entorno, en el que estaba su hija menor. Su hija mayor, anoréxica, vivía fuera de la ciudad.

El desprecio de Chirac por su propia esposa a la que desvinculaba de todos los actos oficiales llevó a Bernardette a rebelarse sin perder el formalismo y tomar un camino de evolución y popularidad en solitario. De esa manera logró más aceptación de la gente que su marido, ayudándolo a que no perdiera la segunda presidencia, a la que finalmente tuvo que dejar por salud. Jaques Chirac gobernó Francia entre 1995 y 2007, falleciendo en el 2019.

La gran Catherine Deneuve, considerada el icono francés del cine, encarna a Bernardette componiendo un rol que oscila entre la adustez de una mujer despreciada y la timidez exacerbada por la situación social que vivía. Para más claridad, el bullying de su marido, de su hija menor, del entorno político de Chirac. Para las guionistas, una de ellas la joven directora Léo Domenach, la psicología de Bernardette respondìa a las de sus abuelas, es decir, una mentalidad anticuada, sujeta a las decisiones del hombre de la casa. Sin embargo, ya cursando la tercera década del siglo XXI no puede decirse que haya cambiado mucho la situación femenina en la realidad. Hay leyes, hay empoderamiento, todo muy favorable, pero en los hechos la mayoría sigue siendo Bernardette.

El clima logrado por Domenach es clásico, una biopic de puro estilo francés, detallista, elegante, pausada, permitiendo que sus personajes se desarrollen en los aspectos pautados en el guion: Chirac como misògeno, corrupto e infiel, y Bernardette como mujer culta, de buenos modales y respetuosa de la autoridad a la que enfrenta con sutil picardía. Sin dejar de lado los cargos políticos menores que ocupó a lo largo de su vida incluso durante la presidencia de su marido.

Es una pintura de época muy lograda tanto de la Francia de esos años como de un lugar poco conocido por el común de la gente: el Eliseo, residencia del presidente de Francia. Varios logros tiene entonces esta película: desde la elección del elenco hasta el clima de creciente interés por la actividad de Bernardette. Y aquí, una vez más, se destaca el histrionismo de la Deneuve, que con solo un mohín marca un sentimiento profundo. Leo Domenach desnuda la cara oculta de la política de su país.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

 

viernes, 18 de octubre de 2024

ITZIA TANGO Y CANELA,, SIN CÒDIGOS, ESTRENOS DE CINE DEL JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL 2024

 

JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL 2024

1.- ALAS BLANCAS. De Marc Foster, con Hellen Mirren.

La crítica internacional es relativamente benévola con este film donde una abuela, encarnada por Hellen Mirren, le cuenta a su nieto su experiencia durante la ocupación nazi en Francia. El jovencito fue expulsado de su colegio y siente que lo rechazan de todas partes. Para algunos periodistas, es un film aleccionador. Otros consideran que es una copia de la vida de Ana Frank, mientras que, en general, se le reconocen elementos interesantes que siempre pueden aportar algo al sentimiento del espectador.

2.- SONRÌE DOS, de Parker Finn, Con Naomì Scott.

Estamos ante la secuela del film Smile. Una famosa estrella de rock, Skye Riley, a cargo de Naomì Scott, debe enfrentar un abrumador pesados que se traduce en horrible presente para lograr enderezar su vida y su carrera.

3.-DALIA Y EL LIBRO ROJO, de David Bisbano, coproducción latinoamericana.

Animación sobre Dalia, hija de un famoso escritor fallecido, que debe finalizar el libro de su padre.

4.-SIN CÒDIGOS

Ver crìtica

5.- ITZIA TANGO Y CACAO

Ver crítica

6.- EL REINO ANIMAL

Ver crítica

7.- EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN. De Simon Delacre y Patricio Dondo.

Documental sobre ese libro sagrado, que intenta un viaje a través de las misteriosas visiones que el santo dejara escritas.

8.- AVENTURAS CANINAS, EL MISTERIO DE LA CORONA,

Animaciòn de Vasillu Rovensky, Rusia.

Ver Crìtica.

CRÌTICAS

REINO ANIMAL

Dirección de Thomas Cailley. Guion de Thomas Cailley y Pauline Munier. Fotografía de David Cailley. Música de Andrea Laszio De Simone. Con Romain Durin, Paul Kircher, Tom Mercier, entre otros. Duración: 127 minutos. Francia.

XXXX – FÁBULA SOBRE UNA PANDEMIA QUE BESTIALIZA

Los virus que nos pueden transformar en zombies ya se agotaron tanto como los aliens dentro del mundo fantástico cinematográfico. En cambio, la propuesta del francés Thomás Cailley es muy novedosa aal encarar un virus diferente porque provoca una enfermedad que va “animalizando” al ser humano. Centra la historia en el hogar de Francois (Romain Duris) que tiene internada a su esposa en un Centro para Monstruos y que vive con su hijo Emile, de 16 años, sobre el que mantiene una atenta y tierna paternidad.

Algo empieza a sucederle a Emile en su cuerpo, uñas de lobro, una espina dorsal que se agranda, y, en lugar de vello, un pelo duro similar al de un animal. Pero no lo es, no pierde su cordura, enfrenta su enfermedad de una manera diferente ayudado por su padre.

Por sobre las secuencias, algunas muy logradas como la del hombre pájaro que encarna Tom Mercier y su amistad con Emile, hay varios subtemas inevitables: Cailley no quiso entretener con una película de semi ciencia ficción sino que apuntò alto, por sobre el guion, apelando a una fotografía clásica, a ningún desborde melodramático, y a actuaciones sólidas, creíbles y esencialmente carismáticas. Es decir, Cailley está diciendo que el hombre común, cualquiera de nosotros, se animaliza cada dìa más conviviéndose en una suerte de pandemia de la que todavía no nos damos cuenta. La bestialización que, por otra parte, es nuestro propio origen animal, es cuestión de escaso tiempo para un mundo manejado por poderosos con el espíritu ya enfermo. Falta poco.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

SIN CÓDIGOS

Dirección y guion de Thomas Arslan. Fotografía de Reinhold Vorschneider. Edición de Reinaldo Pinto Almeida, Música de Ola Flottum. Con Misel Maticevic, Marie Leuenberger, Alexander Fehling, Tim Seyfi, Marie Lou Sellem, entre otros. Duración: 101 minutos.

XXX – UN POLICIAL COMO LOS DE ANTES

Invitado frecuente a la Berlinale, el director y guionista Thomas Arslan llega con un policial como los de antes, sin aspavientos hollywoodenses sino con una trama trabajaba palmo a palmo en cada secuencia, recayendo en su protagonista, el alemán Misel Maticevic de ascendencia croata, el peso de la historia. Como en la mìtica “Rififí” de 1965, “Topkapi” de 1966 o “The Thomas Crown Affaire”, de 1999, aquí la cuestión es un atraco peligroso. Y justamente Trojan (Misel Maticevic) regresa a Berlín tras 12 años de ausencia para ayudar en este hecho delictivo.

Entre Berlín y Branderburgo, la historia va mostrando el rearmado del grupo de ladrones, el contacto con el millonario, y el dinero a recibir por el “trabajo sucio”, a través de una narración parsimoniosa y detallista, generándose un clima de tensión creciente.

 Da la impresión de que no hay nada nuevo bajo el sol, pero la novedad está en el “cómo” se cuentan los hechos. Es decir, Thomás Arslan tiene en su guion a ladrones, el objetivo de un robo, el millonario contrabandista y el contacto también. Pero no se queda en el armado solamente de la historia sino que da una vuelta de tuerca generando una parábola en la que se luce el protagonista. O sea que trabaja una historia a medida del rostro hierático de Misel Maticevic y de su enorme capacidad para hacérselas con un personaje que esconde sus traumas tras la fachada de indómito duro. Nada es perfecto, surgen conflictos inesperados que aumentan la tensión. Pero la habilidad narrativa de Arslan permite que Trojan, por sobre el hecho en sì, sea el héroe de un policial como los de antes, al que no le falta nada, que mantiene la atención de principio a fin, con una fotografía con toques minimalistas. En definitiva, un buen policial no se le niega a nadie.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

ITZIA, TANGO Y CACAO

Dirección de Flora Martínez, Guion e historia original de Josè Reinoso, Con Flora Martínez, Gerardo Romano, Hermes Camelo, Julián Díaz, Patricia Ercole, Carmiña Martínez, José Acosta Soto, Ana Wills, Julio Pachòn, entre otros. Fotografía de Robespierre Rodríguez, Sonido de Sebastián Pérez Bastidas. Maestra de Señas: Lorena Bastidas. Música de José Reinoso (inclusión de temas de Carlos Gardel, Matos Rodrìguez, entre otros autores). Duración: 88 minutos. Colombia.

XXX – POEMA TANGUERO SOBRE EL AMOR FILIAL

Hay historias pequeñas, sencillas, sin pretensiones, genuinas que, en verdad, se agradecen. Es el caso de Itzia, nombre de la protagonista a cargo de Flora Martínez (directora y actriz de la película, reconocida tanto en los Estados Unidos como en España, protagonista de “Rosario Tijeras”, film colombiano que la catapultó a la fama internacional), donde una pequeña que acompaña a su padre bandoneonista en un pueblo de Colombia se escapa del “bailongo”, perdiéndose contacto entre ambos. “Rubén”, encarnado por Gerardo Romano, regresa a Buenos Aires con el dolor de la soledad: sin esposa y sin su hija, que quedó sorda.

La propuesta es esencialmente poética, basada en una historia del compositor José Reinoso a quien pertenecen la mayoría de los temas que se escuchan, todos ellos de una simplicidad profunda y bella a la vez.

La narración nos pone frente a una protagonista sorda que tiene grabada en su mente la melodía de un bandoneón, y esa música viene del sur de Colombia, tal vez más al sur todavía. En Buenos Aires, su padre pone en venta el instrumento aunque ensaya algunos compases de vez en cuando. Itzia siente en su alma el sonido de ese bandoneón.

Parece imposible que ambos protagonistas puedan reencontrarse. Pero la narración tanto literaria como cinematográfica tiene artilugios y pueden superar cualquier unidad de tiempo y espacio. Las elipsis colaboran en el armado de esta singular historia de amor familiar en la que sobresale Gerardo Romano como Rubén, el padre angustiado por la niña que perdió y la misma Flora Martìnez como Itzia, directora y protagonista, como la treinteañera sorda que lleva en su alma el sonido del bandoneón paterno. Mientras se gana la vida como recolectora de las enormes vainas de cacao, Itzia tiene una meta muy clara que cumplir. Y Rubén, por su parte, lucha por recuperar el tiempo perdido, teniendo en su bandoneón una especie de lámpara de Aladino.

Filmada en Colombia, en diferentes localidades al norte de Bogotá, Itzia ofrece en varias secuencias la riqueza visual de las plantaciones de cacao, acompañada por una banda sonora muy porteña. La directora Martínez enfoca la propuesta en la evolución de sus personajes por sobre el planteo escenográfico. Y justamente el encanto de esta película está en ese grupo de seres de ficciòn que luchan por superar las pérdidas y ganar la batalla de la resiliencia. No hay aquí un descubrimiento narrativo. Itzia busca otra motivación en el espectador, es una película para dejarse llevar por los sentimientos, para emocionarse, lejos de toda crítica convencional. Seguramente el secreto del guion está en ese puñado inasible de esplín que el tango deja en el corazón.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

AVENTURAS CANINAS, EL MISTERIO DE LA CORONA,

Animación de Vasilliy Rovensky, Rusia.

XXX – PAN Y TECHO PARA TODOS EN EMOTIVA ANIMACIÒN PERRUNA

De Rusia llega esta simpática animación sobre Samson, perro vagabundo que lidera una pequeña banda de “robacomidas”. Samson siempre escapa de las perreras y no encuentra mejor lugar para esconcerse que la Opera Metropolitana donde se ofrece el ballet “Carmen”. En su deambular, entra al camarìn de la primera bailarina donde está la coqueta perrita Margò, a cargo del cuidado de la “corona” de la Reina de Inglaterra que, en el siguiente acto, su dueña deberá lucir. Un ladrón aprovecha la soledad del camarìn, olvidándose de que hay dos presencias perrunas, y roba la corona.

Aquì comienza la verdadera aventura de Samson, Margó y los amigos, que deberán sortear desde la perrera hasta la cárcel, el odio del carnicero al que le roban comida, y descubrir dónde está escondida la corona para llegar a tiempo al teatro y que nadie se dé cuenta de lo ocurrido.

Simple, directa, simpática, hace honor a una gran tradición rusa, el ballet (famoso el teatro Bolshoi de Moscù y su ballet que en plena guerra fría visitò nuestro país). Llama la atención la tarea de Samson, el perrito protagonista, antes de conocer a Margo y es robar comida para los perros callejeros a los que les organiza, junto a sus amigos, un comedor al aire libre haciéndolos poner en fila para darles su ración. Este tema hace la gran diferencia con todas las propuestas animadas que hemos visto: la pobreza, la falta del pan diario, alcanza a todo el mundo y, en una animación tradicional, asoma el tema con crudeza, siendo además la forma de vida del protagonista, o sea, ayudar a los sin techo.

Sencilla, clásica, emotiva animación con un tema muy actual: pan y techo para todos.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

 

sábado, 12 de octubre de 2024

EL BELLO VERANO, AZÙCAR Y ESTRELLAS, MINISERIE ENVIDIOSA. ESTRENOS DE CINE Y STREAMING DEL JUEVES 10 DE OCTUBRE DEL 2024

 

JUEVES 10 DE OCTUBRE DEL

1.- ROBOT SALVAJE

La crítica extranjera considera a esta animación como tierna y conmovedora, que tiene un gran mensaje comunitario. Es una nueva adaptación de del best Sellers de Peter Brown, llamado Robot Salvaje La aventura épica del robot Rozzum unidad 7134, llamado Roz de manera abreviada. Se atribuye su atractivo al elenco de primerísimas voces que supieron darle un clima especialmente cálido a los personajes

2.- EL ASESINO DEL JUEGO DE CITAS, de Anna Kendrick, actriz devenida en directora que acaba de presentar este tremendo thriller, según la crítica extranjera, en el festival de cine de Toronto. Lleva a la pantalla un tremendo caso policial real: el de una joven que se topa con un amable fotógrafo, Alcalá, desconociendo su pasado como asesino serial. Fue condenado a muerte y aùn hoy se desconoce la cantidad de asesinatos que cometió.

3.- MY HERO ACADEMIA: AHORA ES TU TURNO, de Kenji Nagasaki.

Animación con personajes y acción trepidante. Se basa en el manga creado por Kohei Hurikoshi y ahora llevado al cine. El bien y el mal se enfrentan, su persona es Deku y, como toda animación japonesa, tiene fanáticos. La crítica internacional la calificó prácticamente como extraordinaria.

4.- EL BELLO VERANO

Ver crítica

5.- BAJO NARANJA, de Michael Taylor Jackson

Sobre un mochilero californiano que viene a nuestro país a rndir homenaje a quien fuese al suyo en 1818.

6.- AZÙCAR Y ESTRELLAS, de Sebastiàn Tulard.

Ver crìtica

7.- TRANSMITZVAH, de Daniel Burman.

Esta película llega pronto a la plataforma Netflix, oportunidad en la que la veremos y comentaremos en esta sección.

CRÌTICAS

EL BELLO VERANO

Dirección y guion de Laura Luchetti. Con Yle Vianello, Deva Cassel, Nicolás Maupas, Alessandro Piavani, Adriàn Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele G. Gasco, Anna Bellato, Andrea Bosca. Fotografìa de Diego Romero Suàarez, Ediciòn de Simona Paggi, Mùsica de Francesco Cerasi, Vestuario de Marìa Cristia La Parola, Duración 111 minutos.

XXXX – DELICADO PRECIOSISMO NARRATIVO

Sensual, fresca, atrapante, es este bello film de Laura Luchetti basado en la vida de una chica campesina, Ginia, encarnada por Yle Vianello, que va a la ciudad con su hermano Severino (Nicolas Maupas), a trabajar. Ambos están en la edad de enamorarse, de experimentar nuevas sensaciones. Serà Ginia quien más se aventure a través de su amistad con la insinuante y bella Amelia (Deva Cassel), que posa desnuda para los pintores bohemios de ese año, 1938, en una Turín que aun desconoce la furia de la guerra que se avecina.

La realizadora Laura Luchetti trabaja esta historia como una égloga literaria, es decir, traspasa al cine ese ambiente bucólico con dejos pastoriles en medio del deseo ardiente de amor de sus protagonistas. Lo prohibido, lo real, lo que se puede, lo que no conviene, cobran vida en el sugestivo rostro de Yle Vianello, de tez muy blanca, rasgos rotundos y ojos muy celestes. Es en verdad un hallazgo por su interpretación y por su belleza inusual. 

Morosa, delicada, la narración nos lleva de la mano por este despertar al mundo de Ginia de la mano de Amelia, quien pronto pagará su desparpajo. Hay secuencias de gran poesía y ternura como el abrazo desesperado de Ginia a su hermano Severino, o el caminar de Ginia por un sendero nevado, tratando de hacer pie en la conmoción interior que vive a igual que los demás personajes.

En verdad, este tipo de historias parecieran responder a otros tiempos. Sin embargo, el melodrama basado en la búsqueda personal de sus dos protagonistas tiene un profundo sentido atemporal. Se dio en aquella Turìn como se puede dar hoy, habrá otros contextos, pero los sentimientos son siempre los mismos, los temores, las ansias, el erotismo, la diversión.

Deliciosa propuesta, diferente, con personajes e historias verosímiles aunque se den en el siglo pasado: el despertar del amor es siempre el mismo, la adultez, la maduración por la experiencia, no difieren, en todo caso tienen otro ropaje. Insinuante con un delicado preciosismo narrativo.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

ENVIDIOSAS

SERIE DE NETFLIX, 12 CAPÌTULOS DE 30 MINUTOS.

Producciòn de Adriàn Suar. Top Five de la plataforma

XX – INSOPORTABLE NERVIOSISMO INTERPRETATIVO

Que se vea en todos los continentes de habla hispana como “novedad”, y que sea traducida a otros idiomas, no le quita a Envidiosa la calificación de insoportable que le estamos dando.

Debe ser la primera vez que Griselda Siciliani, en el rol de Vicky, una mujer divorciada que no logra armar otra pareja, está realmente insufrible “escupiendo” letra, sin componer un personaje desde adentro, es decir, desde lo estrictamente actoral. Es más, se nos ocurre verla como la sosìas de Adriàn Suar quien tiene esa característica de hablar sin parar a lo Woody Allen, salvando las insondables diferencias entre ambos.

Los doce capítulos se pasan rápido, se pueden maratonear. De esta manera vemos a Vicky hablar sin parar con su psicòloga, mientras se enamora de Nicolás (Benjamìn Vicuña), y tiene un vecino cariñoso, Matìas (Esteban Lamothe), que la contiene y la soporta. La incontinencia verbal de Vicky es continua, no tiene momentos de tranquilidad, por lo que este nerviosismo interpretativo, impuesto por el guion, se traslada al espectador.

No hay profundidad. Son personajes que se hilvanan por lo más elemental: porque son vecinos, son ex parejas, pero sin ir más allá, es decir, sin que exista ternura, meditación, arrepentimiento. Solo hablar sin parar de parte de Vicky, o sea de Griselda Siciliani, en el peor papel de su vida.

El único personaje que trasluce ternura, algo más que parlamentos agobiantes, es Matìas, o sea el de Esteban Lamothe. Entendemos la necesidad del público de ver ficción con nuestros artistas. Pero no por esta íntima convicción de defender nuestros valores artísticos hay que tolerar cualquier cosa y callar. Esta miniserie es de las peores que hemos visto, aunque ocupe los primeros lugares aquí y en el mundo. Es tan solo curiosidad que se verá defraudada al final.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

AZÙCAR Y ESTRELLAS

De Sebastièn Tulard. Basado en el libro de Yazid Ichemrahen titulado “Un reve d’enfant etoilè”. Con Riadh Belaiche, Loubna Abidar, Marwan Amesker, Dicosh, Phenix Brossard, Pascal Legitimus, entre otros. Cinematografìa de Pierre Dejon. Mùsica de Brice Davoli. Ediciòn de Marielle Babinet. Duraciòn: 110 minutos.

XXXX – LA SUPERACIÒN DEL ABISMO ESPIRITUAL

Un film sobre pasteleros brillantes no es novedad entre las historias llevadas al cine. En el caso de “Azùcar y estrellas”, traducción literal del título en inglés, este film francés hace la diferencia. Transforma la historia de un chef ganador del campeonato mundial en postres sobre hielo en el 2014 en un ejemplo de superación, de  búsqueda de la excelencia, de objetivos artísticos por sobre la realidad misma.

Estamos ante la biopic del afamado Yazid Ichemrahen, de poco más de 30 años, marroquí que logró superar los trastornos psicológicos de su madre, el paso por un reformatorio, y aceptar la calidez del hogar de adopción para cumplir con sus sueños de ser un gran chef, el mejor de todos. El mismo protagonista real colaboró en la realización del guion componiendo su rol el reconocido influencer Riadh Belaiche, quien se dejó conducir por el realizador Sebastián Tulard en la difícil composición del personaje.

Amante de la cocina desde niño, en especial de la pastelería, Izad se enfrenta a un destino muy poco propicio para cumplir con su sueño, pero lo logra a fuerza de un gran sentido de salvataje espiritual, dando manotazos sobre el borde de abismos para no caer, para subsistir y ser el mejor.

Hay varios factores que hacen diferente a esta propuesta: en principio, tiene un 80 por ciento de realidad, el resto está formado por los elementos de ficción que ayudaron a elaborar el guion. Otro aspecto interesante es la fruición visual del director Tulard para mostrar las creaciones gastronómicas. Y un elemento de cohesión entre el pasado y presente de Yazid es su encuentro con el orden, con el sistema de trabajo, con el respeto a las jerarquías que, vale la pena recordar, fueron creadas por Napoleón Bonaparte, llamando “brigadas” a los equipos de cocineros destinados a salados o dulces (esquema rìgido que se repite en profesiones como el periodismo gráfico).

Hay consustanciación entre el guion y el protagonista, el primero no tiene saltos entre flashback y el presente, mientras que el segundo logra una performance propia de un actor de fuste. Por lo tanto, hay una excelente dirección actoral aunada a la ductilidad de Riadh Belaiche, gran revelación. Una muy buena puesta, una meticulosa dirección de arte, un guion sólido, son los ingredientes de esta película que emociona; nos cuenta la historia de un treinteañero que es real y que engalana la cocina de los mejores restoranes del mundo.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

jueves, 3 de octubre de 2024

ATAHUALPA YUPANQUI, JOCKER 2, ALGÙN DÌA EN ALGÙN LUGAR, ESTRENOS DE CINE DEL JUEVES 3 DE OCTUBRE DEL 2024

 

JUEVES 3 DE OCTUBRE DEL 2024

Para este jueves solo se anuncia el film “Jocker, locura de dos”, secuela de “Jocker” que se estrenara en el 2019, película que afianzò la enorme carrera de Joaquin Phoenix como uno de los actores más notables de su generación. En esta segunda parte está acompañado por Lady Gaga (ha demostrado ser una muy buena actriz además de excelente cantante) y Brendan Glesson entre otros.

Esta sección no tuvo acceso al link para visionar pero sì hemos investigado lo suficiente como traerle a nuestro público la opinión de grandes críticos del mundo.

Recordamos que la primera película terminó con un caos social que a muchos, y nos incluimos, nos dio la impresión de la verdadera locura de Arthur Fleck (Phoenix): el bullying, el desprecio social en todos los aspectos de su vida, el sentimiento de redimirse aunque significara matar.

El film comienza, en esta secuela, con Arthur internado, y con situaciones movilizadoras como conocer el amor y también la música, incluso la que él siente en su alma y que nunca expresó.

Para Luis Martínez, de Diario El Mundo, reconocido crítico español, se trata de una película “deslumbrante e irregular a la vez, desquiciada pero que, en definitiva, resulta admirable”, producción dirigida por Todd Phillips, quien fue también coguionista. Aclaramos que el personaje no es propio sino que pertenece a DC Cómics.

En las críticas de varios periodistas internacionales hay una coincidencia: irregularidad pero también creatividad superlativa tanto de la historia como del personaje aunque se desdibuje el inicial, el que conocimos en “Jocker”. Es como darle la oportunidad de redimirse de su dolor vengativa en esta secuela. Veamos otras opiniones:

Tomasso Koch, de Diario El País, aplaude “la libertad creativa” pero reconoce que se aparte del “Jocker” inicial, observa un “puzzle” y también secuencias del desenlace que van directo al corazón y la mente de cada espectador.

Manu Yàñez, de Fotogramas, opina que  es un “deslumbrante musical” con un comienzo fatalista, aunque en ningún momento le falta una profunda humanidad (característica de todo personaje que realice Joaquìn Phoenix).

Son muy pocos los críticos de fuste que no ven en esta secuela una creación aceptable o potente. Nosotros, que no la vimos, pensamos en que a Jocker se le está danto la oportunidad de ser mejor, de que la vida le acerque oportunidades benignas, y que del odio y la venganza se puede salir aún en medio de un estado mental desordenado.

Por sobre cualquier consideración, tengamos en cuenta que está Joaquín Phoenix que es un actor muy especial, de una sensibilidad poco habitual, más cercano a la locura histriónica de Marlon Brando que a la del potente Robert De Niro. Por sobre su capacidad para “hacerse” de los personajes, de trabajarlos, de componerlos, hay un don para sentir la vida muy personal, traspasa la pantalla. Por lo que sus personajes jamás pasan desapercibidos. Nosotros, sin haber visto el film, le damos toda la credibilidad al actor. Recordemos su espectacular actuación en “Her”, un film poco recordado que estuvo nominado a los Oscar. Asombroso siempre Phoenix.

Para finalizar, ofrecemos los datos de “Jocker”, traducido como “Guasòn” o “Comodìn”. Fue creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson, y apareció en el primer folletín de Batman en 1940, que publicó DC Cómics.

Tuvo a notables en su creación, pero destacamos como el más famoso con Jack Nicholson, y la performance del malogrado Heath Ledger, el actor australiano fallecido en el 2008, que fue premiado postmortem. Ese “Jocker” es la base del rol que compone Joaquìn Phoenix, dándole una impronta única.

(Informe de Elsa Bragato)

ATAHUALPA YUPANCHI UN TRASHUMANTE

Documental

De Federico Randazzo Abad. Con Antonieta P. Nenett Fitzpatrick, Isabel Aretz, Sergio Pujol, Roberto Chavero, Schubert Flores Vasella, Fabiola Ar., Patrick Clonrozier, Jean Marc Gardeux, Jiro Hamada, Jacqueline Rossi, T. Takado, entre otros. Equipos técnicos de Argentina, Francia y Japón. Diversos Archivos del artista y Archivo General de la Naciòn. Duraciòn: 95 minutos.

XXXX – DE COPLAS, EXILIOS Y AMORES

Más que interesante documental, rico en investigación periodística, señala con bastante certeza los diferentes aspectos de la vida del gran Atahualpa Yupanchi, nacido en Campo de la Cruz, de la provincia de Buenos Aires en el seno del hogar formado por un mestizo de Santiago del Estero y una madre de origen vasco. Diferentes voces van sumando aportes muy enriquecedores sobre la vida de don Ata, un hombre de carácter muy fuerte, tal como lo conocimos, que anduvo a caballo cerca de 18 años recorriendo el país. Tenía la necesidad atávica de conocer su tierra, sus decires, sus cantares. En el Noroeste encontró una gran fuente de inspiración, zambas de origen europeo como bagualas bien nuestras. Tuvo una vida intensa en los personal y profesional, se casó con su prima María Alicia Martínez, con quien tuvo tres hijos, abandonándola por la francesa Nenette, con quien vivió 48 años tanto aquí como en Francia. El hijo de ambos, Roberto, aparece en este documental relatando la vida en común en la casa de Cerro Colorado, donde hoy descansan sus cenizas a los pies de un roble francés.

Sobre don Ata, nombre que adoptó luego de conocer su etimología ligada a la tierra misma, van hablando personalidades del país, de Francia, de Japón. Recorrió el mundo con su guitarra y asombró hasta al eximio Narciso Yepes: tenía el secreto de un vibrato especial, aprendido de las primeras clases que tomó de violín siendo chico.

Lo recordamos muy severo, actitud que solo se ve en una secuencia de este documental, y siempre pidiendo “permiso para encontrarme con los duendes antes del show”. De gran sentido social, se afilió al partido comunista, pero se desafilió en 1953 luego de padecer cárcel, como Osvaldo Pugliese, Francisco Alvarenga, y tantos otros músicos, persecuciones y prohibición de actuar durante 7 años. Este período es el que recuerda su hijo Roberto como el más familiar por el disfrute del padre en casa.

El material propuesto por el director Francisco Randazzo Abad tiene un altísimo valor biográfico: para cerrar tan rica historia, aparece su asistente y última compañera, la francesa Jacqueline Rossi, encargada de cumplir su último pedido que fue descansar para siempre en la casa de Cerro Colorado.

Atrapante la figura y los dichos de Yupanqui, surgen frases que golpean el sentimiento como las palabras de un viejo gaucho que el artista recuerda: “Decía que el hombre es tierra que camina”, o trastocar con picardìa al filósofo Descartes diciendo “Pienso, luego exilio” y algo que llega rápidamente al sentimiento: la captación del alma de la tierra profunda. Esta aptitud fue la razón de su éxito internacional: no era necesario que un erudito japonés lo entendiera, como bien lo dice, sino que lo sintiera.

Como hubiese soñado Don Ata, se unen sus sueños con los datos de su vida que nunca ocultó: se dedicó a estudiar la rítmica y el sonido de la gente simple conocida a la vera de los caminos que recorrió. En estos aspectos reside el secreto de su enorme obra etnológica que Randazzo Abad capta con claridad, dándole al valioso material el sentido que su protagonista le otorgó, el de la comprensión de las culturas ancestrales. Excelente realización enriquecida con filmaciones de época, presentaciones de Yupanqui, reportajes más actuales, y testimonios de nuestro país como de Francia y Japòn. Se destaca la hilación argumental tanto como el trabajo de pre y postproducción. De visión obligatoria.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

ROMINA SMILE

De Pablo Stigliani. Con Martina Gusmán, Vladimir Durán, Miranda Castiglione, Román Almarez, Rocío Pardo, Catalina Motto, Javier Niklison y María Ursi, entre otros. Fotografía de Luis Sens y Federico Martini, Sonido de Juan José Suarez, Nicolás Giusti y Flavio Nogueira, Arte de Miranda Pauls, Duraciòn:103 minutos.

XXX – UNA VERDAD SOCIAL SIN VUELTAS

“Romina Smile” es el tercer largometraje de Pablo Stigliani que muestra interesante sentido estético en varias secuencias siguiendo a su protagonista, Martina Gusmán en el papel de “Romina”, la chica de la sonrisa. Con pantallazos va mostrando de manera lineal la lucha por tener trabajo en un país cada vez más difícil. “Romina” tiene un hijo gay, una pareja ocasional, un padre que esporádicamente hace las veces de abuelo cariñoso, y un grupo de promotoras amigas guiadas por quien maneja el negocio. La edad va siendo un impedimento para sonreírle a los empresarios y el camino se va cerrando hacia lo menos deseado por las mujeres.

Stigliani muestra una verdad social que golpea brutalmente a diario. Los conflictos aparecen quebrando la monotonía de la historia, centrada en el sugestivo rostro de Martina Gusmán. Y se suceden los lugares comunes como los desayunos, los almuerzos, la charla más que elemental entre madre e hijo, y secuencias un tanto innecesarias como la del abuelo cantando a viva voz. Estas situaciones rompen, en verdad, el lento trajinar argumental pero no aportan elementos que puedan sumarse a la historia personal de “Romina”; en todo caso, se tornan en elementos ocasionales cuya inclusión es absolutamente optativa. La base del film está en Martina Gusmán: es por obra y gracia de esta bella y gran actriz que la propuesta de Stigliani cobra matices, saliendo de ese clima monótono que mantiene de principio a fin. Resulta poco verosímil que la desesperación por tener un peso para subsistir y ayudar a un hijo en un tramo difícil de su vida se manifieste de manera apática. De allí que, si bien hay hallazgos visuales, hace falta un soporte corpóreo o carnadura a la ficción. La entrada y salida eventual de personajes que repentinamente desaparecen tampoco favorece al film que tiene todos los condimentos para ser una denuncia social sin caer en la demagogia.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

ALGÚN DÌA, EN ALGÙN LUGAR

Dirección y guion de Ricardo Preve. Documental, Fotografía de Leonardo Val, Música de Andrés Rubinsztein, Sonido de Sebastián Lipszyc, Arte de Graciela Fraguglia, Edición de Gustavo Despouy, Duraciòn: 97 minutos.

XXX – SER EN OTRO PAÌS

Ser migrante no es cuestión fácil mientras se están viviendo grandes migraciones en todo el mundo. El origen está en la violencia y en la falta de trabajo en los propios países y continentes, sea América Latina, el Caribe o África. Ricardo Preve, reconocido primero como ingeniero agrónomo hasta que en el 2001 se inició en el cine, cuenta la historia de otros migrantes-inmigrantes a los Estados Unidos partiendo de su propia experiencia. Llegó en 1976 al país del Norte sin saber el idioma, sin visa, sin ningún papel que le permitiera trabajar. Y sin embargo la pudo hacer. Reconoce que en aquellas décadas el clima social hacia el migrante era diferente, amable. Pero que en 20 años cambió rotundamente. Hay discriminación, hay insultos al inmigrante latino, en cada uno de ellos se ve a un eventual asesino, o violador o saqueador. Pero, tal como van mostrando las entrevistas a cámara en blanco y negro, ninguno de ellos, mujeres y hombres, llegó porque quiso sino escapando de grandes males sociales, hasta de la muerte.

De esta manera, se suceden las entrevistas a Nelson, Rocío, Jennifer, Alba, María, Silvestre, Jonathan, Giovanni, entre otros, que cuentan el sufrimiento de dejar sus costumbres y sus raíces y la voluntad de trabajar en otro país haciendo lo que los nativos no hacen.

Si bien Preve trabaja con ejemplos del estado de Virginia, hemos visto lo mismo en California como en la Florida. Hay elementos comunes a todos: la carencia del idioma del país en el que desean vivir. Pero antes se daba una mano al que no sabìa, hoy en dìa los políticos estadounidenses levantan muros, deportan como Barak Obama, o pergeñan reglamentaciones en contra de los migrantes como Clinton y Bush. En verdad, los Estados Unidos se hicieron con los inmigrantes. La población autóctona prácticamente no existió. Los irlandeses con la hambruna, como el director de cine John Huston retrató siendo irlandés, hasta hoy, donde columnas multitudinarias de migrantes centroamericanos se animan a caminar miles de kilómetros para ingresar como puedan a los Estados Unidos, cruzando el famoso Río Bravo o cayendo bajo las balas de los guardianes de la frontera de Texas.

Las historias se repiten y las preguntas rondan los mismos aspectos: la gran falacia de los políticos latinoamericanos, africanos, orientales, basada en el no cumplimiento de promesas electorales y en el provecho económico propio.

El blanco y negro que utiliza Ricardo Preve da relieve a las historias de los entrevistados: muchas conmueven por la sencillez con que se presentan, por la humildad de sus respuestas, por las necesidades que manifiestan. En este sentido Preve no hizo variedad de tomas, Le dio primacía a la palabra antes que al alarde técnico, potenciando el material con el uso del blanco y negro. Solo en el final el color aparece en los rostros y vestimentas de quienes se prestaron a dar su testimonio. Resulta un documental vibrante y conmovedor que visibiliza el trabajo del migrante: nadie es instrumento para que otro se enriquezca, todos somos seres humanos construyendo la vida codo a codo. Documental de mensaje muy claro, que humaniza situaciones y personas conocidas a diario por todos.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

A TRAVÉS DE LA TIERRA

(Este documental estuvo previsto la semana pasada. Se reanunciò su estreno para hoy, por lo que repetimos la crítica)

De Malena Bystrowicz y Loreley Unamuno. Con Elìa Blanca y Patzi (Marquez Tarifa y Roque). Sonido de Martìn Méndez, Imagen de Luján Montes, Mùsica de Santiago Pedroncini. Duraciòn: 78 minutos.

XXX – DEL SUFRIMIENTO SOCIAL DEL MUNDO

El documental de Bystrowicz y Unamuno presenta el caso de Balcan y Patzi que dejan su Bolivia natal, ésa de las casitas de adobe, la pobreza honrosa, y los ritos ancestrales, por la vida en nuestra ciudad. Allá no encuentran trabajo, aquí sufrirán desde la esclavitud en las casas clandestinas de costura de ropa hasta represión. Pero no abandonan su cultura, el respeto por los ancestros, el recuerdo cotidiano por quienes ya no están, y tienen como sentido social que lo que se tiene es para todos. En Bolivia, fueron las plantaciones. Aquì, en los barrios carenciados, es el plato de comida en amplios comedores. Al mismo tiempo la vida en la ciudad las acerca a los grupos de lucha de las mujeres trans, de distintos colectivos sociales en los que se van enrolando para ayudar, para combatir por la justicia.

Por sobre las anécdotas, el recuerdo de ser “una mujer con falda en Bolivia” y usar “pantalones en Buenos Aires”, y algunas tradiciones que van acomodando a la nueva vida, está el problema del migrante. Con buena mano, los realizadores trazan el circuito del viaje, la llegada, la aceptación de otras condiciones de vida, hasta la rebelión. Pero, por sobre estos hechos que le dan fondo colorido a la historia, está el quiebre interior del que deja su tierra para buscar un mejor destino en otra extraña. Esto produce una escisión interna que no se supera. Se está allá pero se vive acá. Y solo se logra superar si se alcanza una simbiosis entre la vida de allá con la vida de acá.

Mientras en nuestro país tenemos la migración latinoamericana, en Europa pueblos enteros de Africa y Medio Oriente inundan sus países escapando a las guerras y la hambruna. Son sociedades sometidas al escarnio, a la tortura, a la falta de trabajo, y de medios dignos de vida. Es la sociedad mundial que sufre ante unos pocos que explotan. Porque, en verdad, por sobre la historia de estas dos protagonistas, sobrevuela el dolor social del mundo. Bystrowicz y Unamuno toman a dos personas integrantes de los éxodos actuales, que se transforman en la síntesis, de la lucha social mundial por dignidad. Sin aspavientos, esta historia es un ejemplo a tener en cuenta sintièndola en profundidad.

Elsa Bragato, Actoresonline.com