PANTALLAZOS (CRÍTICAS DE BRAGATO Y PIERRE)

AQUÍ ESTÁN NUESTRAS CRÍTICAS E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CINE

jueves, 30 de mayo de 2019

GODZILLA 2, EL ÁRBOL DE LAS PERAS SILVESTRE, ROCKETMAN, ESTRENOS DEL JUEVES 30 DE MAYO DEL 2019


JUEVES 30 DE MAYO DEL 2019.-
GODZILLA REY DE LOS MONSTRUOS
(GODZILLA 2)
De Michael Dougherty. Guion de Michael Dougherty y Max Borenstein. Con Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Sally Hawking, Bradley Whitford, Kyle Chandler, entre otros. Fotografía de Lawrence Sher. Música de Bear McCreary. Duración: 132 mnutos. Warner Bros.
XXXXX-ESCÁNDALO SONORO QUE OPACA A GODZILLA
El primer encuentro entre espectador y la historia es un fenomenal chillido que supera todos los decibeles soportables. Es el mejor distintivo de este film: el sonido devenido en estruendo supera al guion.
Los gobernantes del mundo han decidido exterminar a los 17 monstruos que anidan en las profundidades de los océanos por haberse convertido en una amenaza para los seres humanos. La doctora Emma Russell (Vera Farmiga) y su marido, Mark Russell (Kyle Chandler) perdieron a uno de sus hijos en el anterior ataque contra Godzilla, en medio de una devastada ciudad de San Francisco. Les queda “Madison”(Millie Bobby Brown), la adolescente que no se separa de su madre.
Hay dos focos de atención: el drama familiar que lleva al esposo al alcoholismo, la separación de los padres, y la decisión de Madison de seguir a su madre. Y la lucha de los monstruos que amenazan a los seres humanos. Godzilla es aún más grande que en el film anterior (2014), no aplasta ninguna ciudad y se lo verá de a ratos, cuando inicie la lucha contra sus enemigos Mothra, Rodán y el Rey Ghidorah de tres cabezas.
El film resulta claustrofóbico, la mayor parte del tiempo dentro de la extraordinaria nave que es submarino, barco o bien avión, desde donde se intenta salvar a Godzilla. Y hay elementos políticos bien claros que llaman la atención. En principio, la lucha se traslada a la Antártida, con errores gruesos en el diseño de arte, luego se indica que los monstruos pasean por los mares de Argentina y Venezuela, lugares hacia donde deberían dirigirse los ataques. Sugestivo, no?
Y, en líneas generales, las luchas entre los monstruos, dejando la gran batalla para el final, y esto no es spoiler!, sumergen a la narración es un escándalo sonoro. Es una película que no aporta nada a la historia del dinosaurio japonés, creado en 1954 como respuesta artística al terror sufrido por el bombardeo atómico en la segunda guerra mundial. Para fanáticos de las luchas en playstation.
Elsa Bragato
EL ÁRBOL DE PERAS SILVESTRE
Dirección: Nuri Bilge Ceylan. Guión: Nuri Bilge Ceylan, Akin Aksu, Ebru Ceylan. Con Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Hazar Ergüciü, Bennu Yildirimiar, Serkan Keskin, entre otros. Duración: 188 minutos.Turquía-Macedonia-Francia-Alemania-Bosnia-Herzegovina-Bulgaria-Suecia.
XXXXX- PROFUNDO DRAMA EXISTENCIAL
Profundo drama existencial, con honduras psicológicas importantes, la película de Nury Hiklge Ceylan no pasa en vano en sus largas tres horas de duración. Es un drama familiar, social, político y ontológico que se centra en la vida de un joven escritor (Dogu Demirkol), quien regresa a su pueblo, con la idea de publicar su libro El árbol de peras silvestre. En su ausencia, su familia cayó en la indigencia y enfrenta serias deudas de juego de su padre, maestro de escuela frustrado.
Es decir, a partir de un objeto –el libro a editar- el realizador bucea en el ser íntimo, el “ontos” del protagonista, que se muestra díscolo y contestatario frente al clima hostil que lo rodea, desde el invierno y las nevadas hasta la situación de su familia. Se descorazona muchas veces, aunque no se amilana nunca. Sinan es un excluido, un extranjero en su propio pueblo.
A lo largo de los 188 minutos del film, surgen todos los temas, desde los cotidianos hasta los religiosos, dentro de una atmósfera lírica y, al mismo tiempo, áspera. La influencia de los rusos Dostoievski y Chéjov es clara: el sentido de lo humano está a través de metáforas cinematográficas notables. Gokhan Tiyaki es el excelente fotógrafo de la película, sabia elección de Ceylan quien, entre el 2002 y el 2008, fue ampliamente reconocido con premios y nominaciones. Precisamente Tres monos, 2008, le dio el premio a Mejor Director en ese festival de Cannes.
La música incidental se basa en la Passacaglia de Bach, instrumentada por Leopoldo Stokowski. El trabajo de Ceylan es una gran narración sobre la vida misma, áspera, dolorosa pero, a la vez, sanadora.
Carlos Pierre
MA
De Tate Taylor. Guion de Tate Taylor y Scotty Landes. Con Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers, Luke Evans, Dane Brown, entre otros. Fotografía de Christina Voros. Música de Gregory Tripi. Duración: 99 minutos. Blumhouse Productions.
XXXXX- NOVEDOSO PLANTEO DEL “GORE”
Entre bueno y muy bueno se puede calificar a este film de terror psicológico y gore, una mezcla que Tate Taylor conoce bien, especialmente por contar con su actriz fetiche, Octavia Spencer. La actriz afroamericana obtuvo un Oscar en 2011 por otra producción de Taylor, “The help”. Ambos tienen química por lo que el resultado es siempre satisfactorio. Ocurre con “Ma”, donde Spencer compone a “Sue Ann”, una ayudante de una veterinaria que invita a los chicos del barrio a beber al sótano de su casa, alejada del centro, dado que, si lo hacen en los alrededores, la policía los detendrá.
El disparador de la historia es Erica (Juliette Lewis, actriz y cantante que no vemos con frecuencia), quien deja San Diego para volver a su pueblo natal, Ohio, donde viven sus ex compañeros de secundario, un “quid” importante en el desarrollo de la historia. Su hija de 15 años, Maggie )Diana Silvers) rápidamente hace buenos amigos y será una de las chicas que vaya al sótano de “Ma”.
La acción tarda bastante en llegar. Cuando lo hace, el gore inunda la pantalla. Hasta ese momento, Tate Taylor trabajó con el terror psicológico generando inquietud superlativa. El gore es un estallido brutal que surge en el momento menos previsto.
Si bien se trata de un film de género, tiene un planteo diferente. No son chicos que se pierden en un bosque sino un grupo de adolescentes que se esconden en un sótano para emborracharse regresando a sus hogares. Y en esto reside el secreto de la película, que atrapa manteniendo el interés hasta el final donde más de un espectador saltará de la butaca. Buena realización.
Elsa Bragato
AMANECER EN MI TIERRA
Documental de Ulises de la Orden. Guion de Mariano Starosta. Fotografía de Federico Bracken. Sonido de Julián Caparrós. Montaje de Germán Cantore. Música de Juan de la {orden. Con Juan Bustamante, Nacho Ferreria, Alejanddra Debonis, Gladys Morales,  Comunidad Curruhuinca e integrantes de Vecinos sin techo.
XXXXX-UN LUGAR EN EL MUNDO
Ulises de la Orden hace 10 años, tal como nos cuenta, investigando para su film “Tierra adentro”, comenzó sus contactos con los Vecinos sin techo y la Comunidad Curruhuinca. Entonces hablaban de lotes, de casas, de impedimentos. Para de la Orden, era utópico pensar que el ejército le daría las tierras a los mapuches. Hasta que llegó el momento de conformar este documental y adentrarse en la temática. Es así como filmó las asambleas y las reuniones de los vecinos, cómo luchaban contra un concejal corrupto, hoy ante la justicia, y se interiorizó del drama de las familias. También comprendió, y lo transmite, el espíritu de solidaridad de una comunidad en la que todos están para todos y que van logrando, gracias a esta unidad, el derecho a tener su lugar en el mundo, su techo (Pietro Germi hizo un film antológico, Il tetto, sobre el tema en la Roma posteguerra). En verdad, San Martín de los Andes es un lugar paradisíaco que los empresarios buscan para proyectos inmobiliarios turísticos de gran envergadura, olvidándose o ignorando que esas tierras tan bellas tienen dueños naturales: los mapuches. Tras larga lucha, han conseguido 400 hectáreas donde se levantan sus casas, hechas a pulmón. En el momento de la filmación se construían 250 viviendas.
Siendo el techo el tema fundamental del documental, de la Orden no dejó de lado la lucha de las mujeres mapuches, la violencia de género, y la soledad con la que viven muchas veces. He aquí donde el Estado también debe hacerse presente, la formación, la instrucción, el trabajo digno. Ellos saben que luchan contra un monstruo como un Estado que, si puede, les arrebata hasta el alma.
Aunque se estén logrando algunos techos, la denuncia social queda hecha por este documental: los mapuches son hermanos, dueños de la tierra que los poderosos le arrebatan con casas lujosas que solo usan una vez por año. La pura verdad.
Elsa Bragato
A MÁS TARDAR   

Documental de Mariana Guth. Duración: 98 minutos
XXXXX- EMOTIVO Y VERAZ ENCUENTRO CON INMIGRANTES
Mariana Guth elaboró el guion de este documental basándose en la historia de los tres hermanos Roubisek quienes vinieron al país con sus padres en 1948. Se trata de una familia judeocristiana de Checoslovaquia, que sufrió los horrores de la Segunda Guerra Mundial, viéndose obligados a dejar el hogar natal por orden de la Gestapo. Con entrevistas a cada hermano (Martin, Tomás y Doris Roubicek), Guth va armando un entramado muy emotivo, salpicado por films familiares de aquellos años y con los dibujos, que logra animación muy especial, de Martín Roubicek.
Los hermanos lograron regresar a la Chocen natal y luego a la casa paterna de Holice, en Checoslovaquia, reencontrándose con los amigos de la infancia. Un escritorio de época fue encontrado por una ciudadana checa en 1992, quien descubrió los diarios escondidos de la mamá de los hermanos. Desde ese año, cuando esta médica checa logró ubicarlos aquí, en Buenos Aires, los Roubicek soñaron con regresar.
El sueño se cumple. Y aquí entra la mística de todo inmigrante, los sueños partidos, el corazón cabalgando a mitad de dos países, las tristezas y las alegrías vividas en la tierra natal, el bienestar conseguido en la nueva tierra. Es un sentimiento muy especial que Guth transmite a través del relato emocionante de cada hermano Roubicek. Imposible describir ese sentimiento que obliga a los inmigrantes europeos de principios de siglo y de mitad de siglo XX a recuperar sueños en la tierra natal, la indescriptible sensación de ver el hogar paterno, la vida vivida allí que queda en algún lugar del corazón y que jamás se superará. Si bien el film habla de una sola familia, el sufrimiento por el destierro es común a todos los que vinieron a nuestro país a trabajar a cambio de salvar sus vidas. Sin complejidades narrativas, la historia d elos Roubicek conmueve.
Elsa Bragato
También se anuncian los siguientes estrenos:
1.- Rocketman, de Dexter Fletcher. Con Producción de Elton John. Biopic del cantante británico, Elton John.
“Un homenaje honesto y muy sentido a la música de Elton John y a su imagen social. Sin embargo, elude su imagen más personal y cercana”, de Peter Bradshaw, The Guardian.
2.- “El ratón Pérez”, de Juan Pablo Buscarini. Coproducción España-Argentina. La tradicional historia del famoso ratón y de una niña, que quiere salvar el mundo de los cuentos.
3.- “Breve historia del planeta verde”, de Santiago Loza. Nueva realización del director cordobés que tuvo una gran presentación en la Berlinale. Una suerte de “road movie” con un “alien” de las pampas.



jueves, 23 de mayo de 2019

ALADDIN, DOUBLE VIES, LETO, INFIERNO GRANDE, ESTRENOS DE CINE DEL JUEVES 23 DE MAYO DEL 20'19


JUEVES 23 DE MAYO DEL 2019.-
ALADDIN
Dirección: Guy Ritchie. Guion: John August, Guy Ritchie, Vanesa Taylo. Fotografía: Alan Stewart. Montaje: James Herbert. Música: Alan Menken. Duración: 120 minutos. Intérpretes: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasin Pedrad, Billy Magnussen, entre otros.
XXXXX- SUPERLATIVA TECNOLOGÍA PARA UNA HISTORIA MILENARIA
Basada en la película animada homónima de 1993 de Disney, perteneciente a Las mil y una noches, y El Ladrón de Bagdad de 1970, esta remake con actores de carne y hueso es de notable factura técnica y actoral.
Aladdin es una película musical que conjuga aventura y fantasía, con aggiorno tanto de las letras de las canciones y el superlativo avance tecnológico del cine.
La tradicional historia milenaria está encarada con una buena dosis de humor que descomprime las idas y venidas de esta historia palaciega y de ladrones. En principio, hay un acertado casting con actores de origen árabe, especialmente de Turquía e Irán, así como se eligieron varias locaciones del desierto en Jordania, como se había hecho en la recordada Lawrence de Arabia.
Mena Massoud compone a Aladdin. Deslumbrando con sus acrobacias mientras que Naomi Scott es la Princesa Jasmín, quien quiere reinar en la ciudad de Agrabah, el nuevo mundo de Aladdin; Will Smith es el Genio, con poder para conceder tres deseos, Marwan Kenzari encarna al maligno visir del Sultán, personaje que, a su vez, interpreta Navid Negahban. Finalmente, Nasin Pedrad es la celosa custodia y asistente de Jasmín.
Vértigo e imaginación van de la mano de los personajes de carne y hueso y los compinches de los protagonistas:Apu, monito capuchino (totalmente digitalizado) de Aladdin, Iago es el loro del visir Jafar, y Rajah, el tigre, fiero protector de la Princesa Jasmín. El Genio, de color azul, es gigante y musculoso, teniendo él también un fuerte deseo: dejar la nube en la que levita y ser una persona de carne y hueso. La Alfombra Mágica nos permite soñar con vuelos magníficos y románticos, apareciendo en los momentos más oportunos.
El realizador Guy Ritchie maneja con gran inventiva y solvencia la digitalización por lo que las secuencias tienen un realce muy especial, de trabajo en postproducción intenso. Alan Menken, compositor “fetiche” de Disney, logró una banda sonora colorida y brillante siendo un soporte insoslayable del film. En verdad, Aladdin es una proeza de la tecnología y de todos los aspectos que hacen al cine, digna de disfrutarse de principio a fin. Walt Disney Pictures encontró un nuevo camino para sus historias de todos los tiempos al transformar las animaciones en films con actores de carne y hueso. Faltan los elogios! No se la pierdan!
Carlos Pierre
DOBLES VIDAS
Guion y dirección: Olivier Assayas. Con Juliette Binoche, Guillaume Canet, Christa Theret, Olivia Ross, Vincent Macaigne, Antoine Reinartz, Pascal Greggory, entre otros. Fotografía: Yorick Le Saux. Cinematografía: Yorick Le Saux. Duración: 107 minutos.
XXXXX-LIVIANA CRÍTICA A LA HIPOCRESÍA SOCIAL
Con diálogos incesantes sobre la literatura actual, la complicidad del mundo digital, las redes sociales, Alain (Guillaume Canet), exitoso editor parisino, y Leonard (Vincent Macaigne), escritor, mantienen estrecha amistad así como sus respectivas esposas. Debaten en forma constante mientras Alain querría manifestarle a su amigo que su novela tiene un tratamiento antiguo, no atreviéndose a decirle que no hará edición alguna. No están solos, interviniendo las mujeres: Selena (Juliette Binoche, esposa de Alain, es una actriz de televisión, atrapada por la obra de Leonard, seguramente por la secreta relación que mantienen ambos. Alain no desaprovecha su tiempo y tiene salidas con una jovencita. Dobles vidas, enmarañadas con la hipocresía social.
Otros Olivier Assayas emplea un tono ligero en esta comedia de puro sabor francés, recurriendo a clishés tales como un desnudo “doble” que no aporta nada y, en cambio, desnaturaliza la esencia literaria del guion.
El tono discursivo crispa, sumado a las “bigamias” incluidas en una forma de vida. Resulta un tanto inverosímil la historia en sí propuesta por Assayas, quien pareciera que tambalea en este juego de dos o cuatro, intercambiando placeres y literatura. Hay un antecedente nunca superado: “La felicidad”, 1965, de Agnes Vardá, sin tanta palabra, discurso ni falsa moral.
Carlos Pierre

LETO
Dirección: Kirill Serebrennikov. Guion: Mikhail Idov, Lili Idova, Ivan Kapitonov, K. Serebrennikov. Fotografía: Vladislav Opelyants. Montaje: Yuriy Karikh. Música: Roman Bilyk. Intérpretes: Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk, entre otros. Duración: 120 minutos.
XXXXX- EL ROCK COMO BALUARTE DE LA LIBERTAD
Basada en historias verídicas esta película del “enfant terrible” del cine ruso, Kirill Serebrennikov (actualmente encarcelado), es un vital y poderoso alegato sobre el despertar de la new wave y del punk de Leningrado en el verano (leto) de 1980.
Filmada con desenfado, con secuencias afiliadas a los videoclips musicales, resulta una explosión de planos grandilocuentes, desde el de los jóvenes bañistas desnudos hasta las canciones en color, con supremacía del blanco y negro. La biopic roquera del rebelde Serebrennikov es considerada una inédita mirada sobre aquellos años donde aún no se aceptaba la intromisión de la música europea, específicamente la anglosajona.
La historia se focaliza en el trío protagónico, musical y amoroso. Mike (Roman Bilyk, músico de rock en la vida real) y Víktor, fan suyo, entablan amistad. Natasha, esposa de Mike, será también el amor platónico de Víktor. Es en estos tres personajes donde el realizador basa su rebelión social y su inconformismo a ultranza. La pléyade de nombres de artistas extranjeros, desde Bob Dylan hasta Los Beatles, ahondan las diferencias entre los protagonistas y el régimen: todos están prohibidos. Con el tiempo, Víktor será un famoso músico que verá la muerte a temprana edad.
Es síntesis, “Leto” alude a un verano ruso donde el rock explotaba entre los jóvenes, siendo también retrato de una época sociopolítica difícil en aquellos pagos y en los nuestros donde la represión y las “listas negras”, así como el estado de sitio, fueron lo cotidiano. Formalmente, incluye films en super 8, así como videoclips añosos y valiosos de la década del 80.
El film obtuvo el premio al mejor Sountrack recayendo en Roman Bilyk en el Festival de Cine de Cannes 2018, siendo un grato e inesperado descubrimiento sobre los jóvenes de hace casi 40 años en la Rusia comunista.
Carlos Pierre
BADUR HOGAR
De Rodrigo Moscoso, guion de Moscoso y Patricio Cárrega. Fotografía de Gaspar Quique Silva. Con Bárbara Lombardo, Javier Flores, Castulo Guerra, Nicolás Obregó, Daniel Elías. Duración: 101 minutos.
XXXXX- ADOLESCENCIAS TARDÍAS EN BUSCA DE UN DESTINO
Rodrigo Moscoso reaparece tras casi dos décadas de su único film. Representa de la mejor manera al escaso cine salteño de hoy en día. En el caso de “Badur hogar”, se refiere a la vida de un joven treinteañero que no encuentra trabajo, vive con sus padres, y tiene changas como limpiador de piletas junto a un amigo. La relación con una joven porteña, plagada de mentiras, será un motivo para buscar un camino mejor que tendrá no pocos inconvenientes. Es el “quid” de la película, el conflicto de la fábula.
La forma de narrar de Moscoso luce por su cohesión de principio a fin. Si bien no es una película angelada, produce un buen vínculo con el espectador. El secreto está en la solidez del relato a pesar de carecer de magia por su linealidad. Buena fotografía y buena dirección de actores ayudan a que la historia sea una correcta sucesión de secuencias. El planteo básico es la adolescencia tardía de muchos jóvenes y el apego de tradiciones que suelen lastimar el camino del futuro. El tema es universal si bien peca de localismo en sus diálogos, mientras nos permite conocer el ya cerrado comercio “Badur hogar” y la Salta más paqueta, la de los countries a los pies lejanos de la cordillera.
Elsa Bragato

Otros estrenos previstos son:
“John Wick 3”, de Chad Stahelski
“Brightburn; hijo de la oscuridad”, de David Yarovesky
“Soy tóxico”, de Pablo [Parés y Daniel de la Vega)

INFIERNO GRANDE
Guion y dirección de Alberto Romero. Con Guadalupe Docampo, Alberto Ajaka, Mario Alarcón, Héctor Bordini. Fotografía de Tebbe Schonning. Música de Gustavo Pomeranec. Duración: 73 minutos.
XXXXX- PRIMER WESTERN FEMENINO
La Pampa y su muy privativa geografía es el marco de esta historia de amor y violencia, de maternidad y naturaleza. “María” está embarazada, sufre violencia de todo tipo de parte de su marido (Albert9o Ajaka). Un disparo en la noche la obliga a rehacer su vida. Escapa en la chata familiar. De una historia conyugal pasamos rápidamente a una road movie de desesperación de una mujer que va encontrando personajes raros en su largo camino hacia Naicó, su pueblo natal.
La voz en off del hijo por nacer que, con pocos años de vida, va explicando lo que le sucedió a su mamá y cómo le salvó la vida es una protagonista más que ayuda a comprender el dolor profundo de “María”. En el camino encontrará a un viajante, un lugareño, un niño y un policía compañero de la niñez. El encuentro final la obligará a tomar el arma con la que salió de su casa.
El relato de Alberto Romero es muy sólido, teniendo en Guadalupe Ocampo a una actriz consustanciada con su “panza” y su rol. No tiene excesos, mesurada y ajustada otorgándole verosimilitud a una historia simple pero contundente. Sin mayores artilugios, “María” se transforma en una “Cow-girl” nacional, “cabalgando” sobre su camioneta su propia salvación. Es un film inteligente donde se manejaron con justeza los elementos de la puesta y la dirección actoral.
Elsa Bragato