PANTALLAZOS (CRÍTICAS DE BRAGATO Y PIERRE)

AQUÍ ESTÁN NUESTRAS CRÍTICAS E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CINE

domingo, 30 de marzo de 2025

EL BESO DE JUDAS, PARTHENOPE, ESTRENOS DE CINE DEL JUEVES 27 DE MARZO DEL 2025

 

JUEVES 27 DE MARZO DEL 2025

1.- BLACK DOG, de Steven Soderbergh

La crìtica internacional ha sido unánime al considerar esta producción de Steven Soderbergh como una fábula existencial donde se plantean, a partir de su protagonista y su encuentro con un perro abandonado, diferentes sentimientos como aislamiento, aceptación, resignación, resiliencia, compañerismo. Y se le agrega una fotografía estupenda.

2.- RESCATE IMMPLACABLE, de David Ayer

Este film tiene como protagonista a Russell Crowe que garantiza cualquier rol. Es un film bélico tradicional, un grupo de americanos en Filipinas se maneja con drones. La trama tiene giros inesperados, uno tras otro, que agregan complejidad y entretienen.

4.- LAS VIDAS DE SING SING, de Greg Kwedar.

El film es considerado un canto hacia la libertad espiritual. Sing Sing es una de las cárceles más severas del mundo. Y un grupo de prisioneros deciden montar una obra de teatro encontrando en esta actividad una forma de liberación, condicional porque no estàn en libertad para ir a sus casas, pero libertad al fin porque es la del espíritu. Muy interesante.

5.- PARTHENOPE, LOS AMORES DE NAPOLES, de Paolo Sorrentino.

Ver crìtica

6.- EL BESO DE JUDAS, de -Martìn Murphy, con Damián de Santo, Adriana Salonia, Freddy Villarreal, Martìn Campilongo, Fernando Lúpiz, de 96 minutos de duración, pertenece al cine independiente actual con casi nula difusión.  Podemos decir que es un thriller intenso en el que hay una traición y su consecuencia, la venganza. Alguien paga un secuestro, no recupera a quien más ama, e inicia un siniestro camino de venganza que lo llevarà a la máxima violencia.

CRÌTICAS

PARTHENOPE

Dirección de Paolo Sorrentino. Guion de Umberto Contarello y Paolo Sorrentino. Fotografía de Daria D”Antonio, Mùsica de Lele Marchitelli. Con Celeste Della Porta, Estefanía Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Darío Alta, entre otros. Duración: 136 minutos.

XXX – “8 Y ½” DE SORRENTINO

Reconocido por su amor por Nápoles, su ciudad natal, Paolo Sorrentino, con Parthenope, cierra la trilogía que inició con Roma y siguió con Fue la mano de Dios. Parthenope está interpretada por una bella actriz joven, la insinuante Celeste Della Porta, en la que, desde 1950 a la fecha, el realizador pone todo el peso del relato. Parthenope vive una adolescencia desprejuiciada, con un hermano que la admira, mientras tiene un amor intenso por otro lado. Tiene pasión por la actuación, pero opta por la carrera de Antropología, mientras Sorrentino la pasea por todos los paisajes de Nápoles.

Es una suerte de “8 y medio” fellinesco pero a la napolitana :hay una ciudad que vibra a través de personajes que van rodeando a Parthenope y que la ubican diferentes e insólitos escenarios. Desde el encuentro con una actriz fracasada hasta ser la mano derecha del profesor de Antropología, enamorarse, erotizar a un sacerdote demoníaco, mientras la muerte acecha a su familia y sus padres buscan consuelo en el nieto que no llega.

Rescatamos una secuencia como la más auténtica y cercana a la realidad que conocemos: el abrazo paternal de Parthenope con su profesor, él solo tiene un hijo monstruoso que cuida con fervor, y ella no recuerda un abrazo de su padre.

No falta nada en materia de propuestas y escenarios. Es una exageración visual y argumental que provoca, por momentos, exasperación, aunque Sorrentino no olvida nunca una pátina de sensualidad de principio a fin. Film diferente, entre existencialista y surrealismo a la italiana plagado de personajes exóticos como el que encara el gran Gary Oldman o la siempre bella Stefanía Sandrelli. Una película diferente, abigarrada, extensa, que atrapa y agota al mismo tiempo, en la que se puede encontrar una estructura afín a la magnífica “8 y ½” de Fellini con un Mastroianni rodeado por personajes extravagantes. Aquí estamos en Nápoles y Sorrentino se encarga de recordarlo a cada instante.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

EL BESO DE JUDAS

Dirección y Guion de Martin Murphy. Fotografía de Christian Santiso, Mùsica de Rodrigo Alcaraz, Con Damián de Santo, Adriana Salonia, Freddy Villarreal, Alfredo Caseo, Martìn Campilongo, Fernando Lúpiz, Sophia Murphy, GustavoPardi, entre otros. Duraciòn: 96 minutos.

XXXX - UN THRILLER QUE ROMPE ESQUEMAS

El realizador Martin Murphy logró, en forma absolutamente independiente, concretar su largometraje “El beso de Judas”, idea que, por razones personales, tuvo en el 2009 y cuyo guion culminó en el 2013. Lo demás es un esfuerzo a pulmòn hasta lograr el dinero necesario, buscar elenco y locaciones.

El resultado final es muy meritorio: un thriller de altísimo suspenso donde todo lo que pensamos al comienzo, por ingeniosos “twist” del guion, resulta inútil.

Este thriller policial, que se inicia con un secuestro y la muerte de una mujer con su hija, tiene características especiales: en principio, Murphy se basa en los personajes, en el accionar de cada uno de ellos, desde el protagonista Diego Colbert (Damián de Santo) hasta el inspector de policía Martìn de la Cruz a cargo de un fantástico Alfredo Casero. Y un no menos impactante Martìn Campilongo como la autoridad policial amiga (todo el elenco merece reconocimiento, tanto como la reaparición de Fernando Lúpiz y Adriana Salonia).

Es una película minimalista en el sentido de que el entorno de los personajes es ascético (está filmada en distintas zonas de La Costa). No hay ningún elemento visual que nos distraiga del quehacer de los personajes. Aquí importa la actuación y el hilo narrativo que parece claro pero tiene sus vueltas, personajes con doble cara, que solo se descubrirán al final, un verdadero rompecabezas que atrae de principio a fin. Hay una escena que nos resultò crucial: la charla en un bar del personaje de Freddy Villarreal (excelente) con Colbert, el rol de Damián De Santo, que busca vengar la muerte de sus seres queridos.

Por otra parte, un factor importante es la música, gran trabajo de Rodrigo Alcaraz. Por momentos es no empática, es decir, disruptiva: vemos una escena fuerte con un rock fusión con rumba flamenca de fondo, por ejemplo. Aquí no hay tango, aquí hay “tango feroz”, y un suspenso que no decae, con secuencias crípticas, y mensajes que nos darán vuelta la cabeza. Muy buen inicio de Murphy en el largometraje haciendo honor a la tradición de los Desanzo y, más atrás en el tiempo, los policiales en blanco y negro de nuestro buen cine nacional.

Elsa Bragato, Actoreosnline

 

domingo, 23 de marzo de 2025

DAAAAALI!, TERRITORIO, EL SUEÑO DE EMMA, ESTRENOS DE CINE DEL JUEVES 20 DE MARZO DEL 2025


JUEVES 20 DE MARZO DEL 2025

1.- BLANCA NIEVES, de Mark Webb

Es la versión del tradicional cuento con actrices y actores reales, que dan vida a una historia que siempre atrajo: la joven que se escapa de la cruel madrastra y se esconde en el bosque en la casita de siete enanos leñadores. Lo vistoso de este clásico de los cuentos es la actuación del elenco que recrea personajes a los que hemos conocido en libros o bien en dibujos animados,

2.- MEMORIAS DE UN CARACOL, de Adam Elliot

Se la considera una joyita del Stop Motion, o sea el movimiento de figuras que van siendo captadas por una cámara, un trabajo harto minucioso con muñecos maleables. Al registrar cada movimiento y filmarlos, se genera el movimiento. En este caso, estas memorias tienen un “toque” de humor negro muy contemporáneo asì como, en el fondo, una tragedia imaginándonos tan solo la vida de cualquier caracol, frágil ante la brutalidad humana.

3.- HANS ZIMMER AND FRIENDS: DIAMOND IN THE DESERT

Es una fiesta musical que se adentra en la creación de uno de los grandes maestros compositores de estos tiempos: el germano-norteamericano Hans Zimmer. Recrea sus famosos temas con una orquesta de altísimo nivel en escenarios majestuosos como el Coca Coca Arena de Dubai. Se vuelven a escuchar sus grandes bandas sonoras asì como se incluyen entrevistas a artistas que trabajaron con èl como Christopher Nolan, Denis Villeneuve, entre otros. Un documental de ésos que son una fiesta de belleza de sonidos.

4.- El Pozo (The well), de Federico Zampaglione

Presentada en los festivales de cine de terror como el de Sitges, la crìtica considera que el director Zampaglione vuelve al cine “giallo” italiano, con influencias de Darío Argento. En este caso, toma la vida de una joven restauradora que inicia su trabajo en un cuadro medieval y a medida que avanza van surgiendo entidades maléficas. Es cine gótico, con ritos satánicos. Y està dirigido al público fan del género. El film, curiosamente, està hablado en inglés.

5.- EL SUEÑO DE EMMA, de Germán Vilche

Ver Crìtica

6.- TERRITORIO, de Josè Celestino Campusano

Ver crìtica

7.- DAAALÌ, de Quentin Dupieux

Ver Crìtica

8.- HABITAR LA SOMBRA, de Cèsar Italiano, Argentina

Documental sobre la vida de madrugada de la ciudad de La Plata. Cuando todos se van a dormir, surgen los trabajadores de la medianoche que acondicionan la ciudad para el día siguiente y cumplen hasta servicios comunitarios como llevar algo a un hospital, u otro pedido urgente. La noche tiene vida propia. Y es el retrato cinematográfico que hace César Italiano de la ciudad de La Plata, aùn no recuperada de las heridas de la última inundación.

 

CRÌTICAS

DAAAAAALI!

Dirección, guion, fotografía y edición de  Quentin Dupieux. Arte de Joan Le Boru, Vestuario de Isabelle Pannetier, Sonido de Alexis Place, Guillaume Le Braz. Con Anais Deoustier, Gilles Lellouche, Edouard Baerm Jonathan Cohen, Pio Marmai, Didier Flamand Duración: 77 minutos.

XXXX – EXTRAVAGANCIA SURREALISTA SOBRE EL GRAN DALÌ

Los comienzos del siglo XX trajeron revoluciones artísticas desde el cubismo hasta el dadaísmo y una serie de personajes geniales como Pablo Picasso y Salvador Dalí, poetas crípticos y románticos como Paul Eluard, y el existencialismo de Jean Paul Sartre. Nombres que pueden sonar extraños para los jóvenes pero que son la base de muchos movimientos actuales de supuesta “rebelión”.

El inquieto Quentin Dupieux, luego de “El segundo acto”, buscó en S[eb1] alvador Dalí (1904-1989) una suerte de revolución cinematográfica narrativa con el protagónico de un ficcionado Dalí, para el que requirió cinco actores.

Una joven periodista gràfica intenta concretar una entrevista pero el extravagante pintor pone “peros” o se cansa o tiene exigencias insólitas, mientras el director intercala una larga cena, con comida repugnante, en casa de amigos donde un clérigo narra un sueño para que Dalí lo transforme en cuadro.

Esta película es una explosión de hilaridad, de surrealismo, de acciones y respuestas insólitas, con varios finales breves. A nivel actuación, Las imitaciones gestuales de Dalí resultan grotescas, en otras muy crueles. Se ve a su mujer Gala – encarnada por Catherine Schaub- (la ex del poeta Paul Eluard)- aconsejándolo sin mucha suerte. Y la fotografía, asì como el arte en general, invade con un sepia claro. 

En verdad hay que aceptar a este Dalí ficcionado tan extravagante en poses y expresiones como una buena réplica del Dalí de la vida real conocido a través de los noticieros de los 60.

Es una película diferente, anticonvencional como su protagonista, cuyo hilo conductor es la joven periodista que intenta entrevistar a Dalì. Surrealismo al servicio de un planteo narrativo que actúa como parodia y como exaltación de un artista con una genialidad única e irrepetible.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

TERRITORIO

Dirección y guion de José Celestino Campusano. Fotografía de Federico Jacobi, Mùsica de Claudio Miño, con Gustavo Vieyra, Farid Herrera, Christian Alejandro Gauto, Juan Marcos Fernández, Claudio Medina, Darío Laurenzano, Analì Vartolo, Laura Vanesa Masso, entre otros. Duración: 89 minutos.

XXXX – EL CINE “MACHO” DE CAMPUSANO

Hay un estilo determinado, preciso: es el del realizador Josè Celestino Campusano, que demuestra en “Territorio” un crecimiento narrativo notable, con personajes muy bien definidos, fuertes, abarcando una amplia gama de sentimientos: desde la pelea cotidiana por el lugar en el mundo hasta la sensibilidad y responsabilidad de un padre frente a un hijo rebelde.

El protagonista es “Román” (Gustavo Vieyra), que entrena a futuros boxeadores, tiene una joven amante que lo decepciona y un hijo rebelde que le complica la vida. Al mismo tiempo, se define políticamente por lo que debe enfrentar a la oposición que lo amenaza. Campusano logra que su personaje recorra diferentes niveles de emociones, desde tomar mate con su padre, hasta caer preso por una feroz lucha, o bien conducir a su hijo adolescente por el buen camino. Varios frentes en los que lucha con una masculinidad acendrada.

Por eso definimos a este cine como “macho”, las mujeres ocupan un lugar secundario porque aquí los asuntos es entre hombres, a las trompadas, a los tiros, o con ternura. Este costado del personaje de Román es una novedad muy bien desarrollada en este film de Campusano: si bien el lenguaje de los personajes es marginal, aun asì Román sabe mantener una relaciòn tierna con su hijo. Con un mensaje muy claro: por sobre los intereses personales, la búsqueda de superación y de dinero, está la familia.

Este Campusano nos asombrò, nos gustó, no pierde nunca el hilo argumental que le marca Román aunque lo rodeen personajes de distinta ralea. Y he aquí donde reside la fuerza de una película muy masculina que tiene un protagonista potente, resumiendo sin lugar a dudas la amplia gama de sentimientos que la vida nos exige para enfrentar lo malo y lo bueno. Buen Campusano, cine macho como pocos.

Elsa Bragato, Actoresonlines.com

EL SUEÑO DE EMMA

Dirección de Germán Vilche. Guion de Vilche con Federico Arzeno y Adrián Caram. Fotografía de Germán Vilche y Lucas Guardia, Sonido de Ignacio Gabriel, Edición de Juan Pablo Di Bitonto, Mùsica de Ignacio Gabriel, Duración: 88 minutos.

XXXX – BELLA HISTORIA SOBRE EL AMOR FILIAL

Precedida de una gran aceptación del público de festivales de Polonia, Triste (Italia), Cuba, Finlandia en los festivales de cine para los niños y jóvenes, llega “El sueño de Emma”, de Germán Vilche quien aborda el tema del amor filial entre un padre viudo, Marcos (Sebastián Arzeno) y su hija de 16 años, Emma (Luthien Ramos).

Dentro de nuestra cinematografía, esta película marca una gran diferencia tanto en el guion como en la narración audiovisual y el desarrollo de los personajes: hay un manejo de excelencia en la fotografía, rodada en los ríos internos de la zona del Tigre y sus islas, unida a una banda sonora tenue y profunda a la vez, que enmarca las secuencias con un profesionalismo musical infrecuente. Hay poesía en el relato propuesto por Vilche, que nunca se desmadra.

“Marcos” debe aceptar que su joven hija es una estudiante avanzada de inglès y que ganó una beca mediante intercambio estudiantil para Londres, su sueño. El dinero para el viaje lo aporta un amigo, “Alfredo” (Luis Ziembrowski) mientras la abuela Mito (Julia Azar), dejada a la buena de Dios por sus dos hijas, encuentra en Marcos y Emma la contención necesaria para valerse por sì misma.

Hay en este relato de Vilche mucha placidez sin que falte el conflicto que moviliza la historia y que està relacionado con el enorme afecto de padre e hija para quienes una separación momentánea resulta muy dolorosa. Aunque signifique crecimiento para Emma.

Vilche logra tocar fibras profundas con una historia bucólica y potente, engalanada por su riqueza visual y melódica. Y por esta sensibilidad especial del director para encarar la relaciòn padre-hija, que es siempre especial, “El sueño de Emma” se transforma en una película de puro sentimiento, rara avis dentro de la cinematografía nacional. Es un film para emocionarse, para confirmarnos, una vez más, que el sentido de familia està vivo entre nosotros.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

 

 

 

 

 

 


 [eb1]

sábado, 15 de marzo de 2025

LAS BRIGADISTAS, ENTRE LOS ESTRENOS DEL JUEVES 13 DE MARZO DEL 2024

 

JUEVES 13 DE MARZO DEL 2025

Hay algunos estrenos previstos de los que brindaremos información y algún comentario crítico.

1.- NOVOCAÌNE, de Dan Berck y Rob. Olsen. Con Jack Quaid

La crìtica considera que es un thriller muy alocado y muy logrado a la vez, donde està el terror y la secuencia còmica como hilo conductor de una historia que solo un actor como Jack Quaid, de enorme ductilidad, pudo llevar a cabo.

2.- MICHEY 17, de Bong Joon-Ho. Con Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Colette.

Hay un muy buen elenco para este nuevo film del director de “Parásitos”. Y hay además tantas ideas sin desarrollar que la propuesta se torna, muchas veces, en caòtica. Sobresale la actuación de Robert Pattinson, quizás en una de sus performances más adultas.

3.- PRESENCE, de Steven Soderberg, Con Callina Linag, Lucy Liu, entre otros.

Un matrimonio y sus hijos se mudan a una casa que resulta estar habitada por fantasmas. Es un film curioso porque Soderberg toma más el punto de vista del fantasma que aterra que el de la familia, que ingresará además a un plano más virtual que real. Extraña película en el que se descubren los toques a lo Soderberg y es lo que la salva, en definitiva.

4.- ZEROBASEONE THE FIRST TOUR, CON la presentación del líder de K-Pop, m`´usica electrizante con buenos backstage.

LAS BRIGADISTAS

Dirección de Juan Pablo Lepore. Cámara de Juan Pablo Lepore, Catriel Marmo, Miguel Baratta y Ruth Gómez. Fotografía de Catriel Marmo y Juan Pablo Lepore. Banda Sonora de Matías Chapiro. Duraciòn: 89 minutos

XXXX – LA ARGENTINA QUE AVERGÛENZA

Tremendamente conmovedor resulta este documental de Juan Pablo Lepore sobre las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en el Chaco Salteño, esencialmente las colonias Wichis y alguna que otra Guaraní.

La ausencia del Estado es absoluta y brutal a la vez. En los hospitales de la zona (que alguna vez recorrimos) la discriminación por el color de piel es absoluta, ni siquiera a los chicos se les da cama, salvo una medicación elemental y muchas veces mueren porque necesitaban una atención médica constante. Salta es una de las provincias con más deforestación del paìs y eso afectó y afecta la vida de las colonias aborígenes consustanciadas con la naturaleza. Y con alta mortalidad infantil.

El grupo de Brigadistas, o Brigadas Sanitarias de Salta, entre otras, es quien se acerca a los hogares, levantan improvisados consultorios, vacunan, sanan, dan instrucciones, y se hacen cargo de todo lo que pueden.

No se trata de contar aquí el argumento sino de dar pautas de una narración que conmueve profundamente, que solo la sensibilidad de Lepore y su equipo permiten conocer. Es el paìs que lastima, duele, rebela. Ni el desmonte ni la discriminación. Este escenario desolador, angustiante, es esencialmente la Argentina que no puede existir más. Es la Argentina que nos da vergüenza además de quebrarnos el corazòn. Vale la pena este documental.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

 

 

viernes, 7 de marzo de 2025

MARÌA CALLAS, DESPUÈS DEL FINAL, VRUTUS, ESTRENOS DE CINE DEL JUEVES 6 DE MARZO DEL 2025


JUEVES 6 DE MARZO DEL 2025

He aquí los comentarios sobre algunos de las películas previstas para su estreno en el dìa de la fecha.

MARÌA BY CALLAS, IN HER OWN WRPDS

De Tom Volf, Montaje e Janice Jones, Mùsica de Jean Guy Veran, Fotografìa de Janie Jones, Duraciòn: 113 minutos. Francia.

XXXX - LA MUJER DETRÀS DE LA GRAN CANTANTE LÌRICA

Como bien se manifestó, este documental, que no es el primero sobre la notable Marìa Callas, intenta redimir a la mujer por sobre la cantante, o a la par de ella. Tom Volf toma un reportaje en blanco y negro que va insertando de principio a fin en el que la apodada “La divina” cuenta su escisión entre ser Marìa y ser Callas, pero haber sido siempre la misma, uniendo a la dos, sobre un escenario.

En este film, se muestra el lado más humano de la gran cantante nacida en New york pero de ascendencia griega. Cuando sus padres se separaron, regresó a la tierra de sus padres junto a su madre y su hermana. Su madre la impulsó y presionó para que ingresara a la carrera lírica. No tuvo una infancia común sino de estudios, soñó con tener un marido e hijos pero, como bien afirma, su destino estaba en los escenarios, hecho que “dependió de Dios” y lo aceptó a pesar de que esta aceptación le produjera quiebres espirituales.

No vamos a describir su raid musical que fue breve pero intenso e insuperable. Marìa Callas reconoce en la maestra española Elvira de Hidalgo la perfección en la técnica y la natural voz que abarcaba tres octavas, algo inusual. Su talón de Aquiles fue la opera Norma, de V. Bellini, con ella triunfó y con ella fracasó a raíz de una pertinaz bronquitis que le impidió continuar con una función.

A tamaña artista, venerada hasta el paroxismo, encontrar el amor le fue muy difícil: en Verona, conoció al magnate Giovanni Meneghini, 30 años mayor que ella que, como bien manifestó la cantante, “se le subió la gloria a la cabeza cuando a mì no me importaba”. Decidió adoptar la ciudadanía paterna, la griega, por lo que su matrimonio quedó nulo. El conocimiento con Aristóteles Onassis fue ocasional pero definitorio en su vida como mujer y como cantante. Se alejò del canto, optó por hacerle caso y disfrutar de los placeres que èl podìa darle, su voz se deterioró, los cambios en el peso tambièn tuvieron efecto en su garganta, era el eclipse de una grande insuperable que no había llegado a los 50 años. Y el shock final fue saber por los diarios que Onassis contraía enlace con Jaqueline Kennedy. Las depresiones, el exceso de barbitúricos, hicieron el resto. Hubo amigos notables como Pier Paolo Passolini que la rescataron momentáneamente como actriz, porque tambièn lo era. Pero nada le devolvió su voluntad para regresar a un escenario.

En este documental se muestra la faceta femenina de esta mujer que era conocida por su temible temperamento cuando aceptaba una cantar determinada ópera. Sus exigencias profesionales asustaban. Pero detrás de esta Marìa Callas cantante, el realizador Tom Volf muestra su tremendo espíritu femenino, la necesidad de la protección de una pareja estable, la sinceridad de sus sentimientos, una Callas acuciada por el engaño de Onassis y por el desinterés de Meneghini, una Callas que sufrió los comentarios despiadados sobre su voz, su exceso de peso, su delgadez después para trabajar con Leonard Bernstein que, quizás, fue quien más conoció la nobleza de una mujer quebrada íntimamente por una tremenda sensibilidad. Murió a los 53 años, en su casa de París.

El film documental suma otros aspectos a los varios que se conocen sobre la gran Marìa Callas, destacando en este caso la femineidad de una mujer que tuvo una garganta notable pero que solo querìa vivir como una más.  No pudo. Y en ese “no poder” reside el drama que el realizador Volf retrata y que no deja de lastimarnos al mostrar la destrucción psicofísico que provocan el egoísmo del público, de la crìtica y la ausencia del sostén de un amor. Volf logró su cometido en aspectos técnicos con inserts de algunas de sus actuaciones, con films de la época de noticieros, y con fragmentos de reportajes a la gran cantante. Para aplaudir de pie.

Elsa Bragato, Actoresonline

DESPUÈS DEL FINAL

Dirección de Pablo César. Guion de Jerónimo Toubes, Con Eleonora Wexler, Natalia Cociuffo, Nelson Rueda, Héctor Bidonde, Alejandro Botto, Nicolás Cùcaro,  Nilda Raggi, Edgardo Moreira, Jesica Jurberg, Lisandro Carret, Martina Salazar, Constancia Nacarato, Juana Zurita y la propia Luz Castillo. Duración: 92 minutos.

XXX- HOMENAJE EN VIDA A UNA GRAN ARTISTA

La propuesta de Pablo César resulta más que interesante porque se basa en la vida real de Luz Fernández de Castillo, personalidad destacada de la cultura argentina, galerista afamada, artista plástica, quien a sus 88 años aceptó ser la protagonista de este homenaje a su vida. Es su rostro el que abre la narración, con versos de García Lorca  que Luz recita en Off  en los que nos habla del “Duende” que nos habita y que no tiene nada que ver con el Angel que nos sobrevuela o la Musa que nos inspira. Luz se enfrenta a este duende en un momento crucial de su vida: la van a operar. Y cuando los médicos le indican que piense en cosas lindas para que la anestesia surta efecto, empieza un repaso de su vida que va desde su presente hasta su niñez, cuando la abusaban, y el cariño con su padre andaluz que dirigía una librería y que tanto amor por la cultura le había dado. No hay temporalidad sino recuerdos y emociones en un plano que no es èste ni tampoco el de después del final.

El film es un legado artístico presentado como una ficción con una protagonista especial, Luz en persona componiendo a “Gloria” o ella misma escondiéndose de su nombre real. Allì, en ese mundo que supuestamente le ha proporcionado la anestesia, se reencuentra con parientes que hace tiempo partieron, con amigos, se siente cómoda y a la vez sorprendida. Aparecen los miedos de pequeña cuando la llevaban a un cuarto para violarla o esa desazón incomprensible que le produjo su marido diciéndole que la dejaba (papel a cargo de Héctor Bidonde, una de los artistas a quien va dedicado el film).

El trabajo de César como director de actores y al mismo tiempo de la propuesta es interesante y complejo a la vez: tiene a Luz frente a cámaras cuyo rostro de 88 años explora frente a un espejo al tiempo que resuena su voz en off, secuencia que bien se puede marcar como la característica más notable del film.

De una u otra manera, es una historia que llega al corazòn porque de ese Duende interior nadie escapa y porque la edad de Luz Fernández de Castillo- aquí como “Gloria”- indica el camino por el que todos vamos transitando. Sin golpes bajos, con mucho sentido artístico, César y Luz logran una performance cinematográfica para destacar, diferente, que hace pensar en lo que hay después del final. Un misterio que Luz Fernández de Castillo enfrenta con una buena carga emotiva pero sin sensiblería. Se agradece la propuesta porque los homenajes sencillamente deben hacerse en vida, aùn a riesgo del que diràn.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

1978

Dirección y guion de Luciano y Nicolás Onetti, coguionista: Camilo Zaffora. Fotografía de Kasty Castillo, Luciano Montes de Oca. Duraciòn: 77 minutos.

X – GRUPOS DE TAREA EN ACCIÒN

Si bien este film estuvo nominado en el Festival de Sitges como mejor película, los hermanos Onetti conocen los resortes del horror y de los sustos, se hace a veces insoportable su visualización.

En 1978, Argentina jugaba el Mundial de Fútbol en el paìs, mientras la dictadura cívico-militar estaba en su apogeo de ensañamiento contra los jóvenes y los supuestos terroristas aplicando terror del Estado con todo su monstruoso aparato.

Carlos Portaluppi, gran actor, encarna a uno de los torturadores, asì como Mario Alarcón, con un make up que lo hace muy parecido al dictador Videla, es el que dirige el grupo de tareas dispuesto a torturar a un grupo de jóvenes secuestrados obviamente sin saber si son tirabombas o simplemente estudiantes universitarios. La sangre salpica la pantalla con el agregado del personaje de una joven embarazada que està por parir en medio de un lugar inmundo. Es decir, del terror propuesto se pasa a un infierno de sangre, gritos, picanas.

Hay que reconocer que los hermanos Onetti han realizado un producto sin altibajos narrativos, compacto, que resulta como película de horror más que de terror.

Nosotros sentimos resistencia ética a que el dolor sin parangón de los secuestrados en la época de los milicos sea motivo de un film de género para presentar en festivales.

Y esta opinión no va en desmedro del trabajo cinematográfico realizado sino que es una cuestión ética. Tanto horror bien pudo aplicarse a otro momento. Nos asqueò.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

LA PERSECUCIÒN

Dirección y guion de Teddy Lussi-Modeste, coguionista: Audrey Diwan. Fotografía de Hichame Alaouiè, Mùsica de Jean. Benoit Dunckei. Con Francois Civil, Shain Boumedine, Toscane Duquesne, Mallory Wanecque, Bakary Kebe, Emma Boumial, enre otros. Duraciòn: 92 minutos.

XXX – LAS ESCUELAS, CENTRO DE PREOCUPACIÒN SOCIAL

La idea de mostrar què sucede dentro de las cuatro paredes de una escuela tiene, en este caso, elementos autobiográficos del director Teddy Lussi-Modeste, quien vivió el acoso injusto de una alumna siendo docente. Pero ni èl ni la alumna tuvieron la contención de colegas ni del sistema educativo francés.

Con este objetivo, se redactó el guion de “La persecución”, donde un joven profesor Keller, interpretado por Francois Civil, a raíz de una clase donde se hablaba de la seducción, es culpado por una alumna de un acoso inexistente. Sin embargo, si bien en principio los directivos lo acompañan mediante citación de la alumna y del hermano mayor que obra como padre, de a poco la idea de que ese docente es acosador va creciendo. Y el rumor, desfigurado, transformado en una mentira que crece a pasos agigantados, va dominando la escena al punto que hasta se le sugiere que se suicide.

En verdad, Lussi-Modeste muestra que una mentira puede con la vida misma de una comunidad, en este caso educativa, y que puede encerrar todo lo contrario: la necesidad de esa alumna de atención porque el padecimiento proviene de otro lugar.

El cine francés suele abordar el tema de la escolaridad, la relaciòn profesores y alumnos con bastante frecuencia y con una enorme claridad sobre las consecuencias que la educación tiene sobre la sociedad entera.

Se trata de un film muy creíble que, a partir de un hecho banal, pasa de la comedia dramática al thriller, al suspenso creciente hasta llegar al policial con ribetes diversos porque no hay muertos ni asesinos pero sì una muerte social, una “cancelación” que cae en los protagonistas sin que la verdad tenga posibilidad de manifestarse.

Es una propuesta intensa porque tiene un “tempo” interno creciente y transforma al protagonista, el profesor Keller, en un llamado de atención a las autoridades educativas del mundo: de no ponerse frenos en la formación cotidiana, èsa que da el hogar, las consecuencias sociales negativas son imposibles de determinar. Muy buenas actuaciones, sòlida narrativa y verosimilitud en la propuesta.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

NALÁ

Documental de Florencia Romero. Duraciòn: 70 minutos.

XXXX- LA DIGNIDAD DE SER AUTÒCTONA

La directora Florencia Romero nos cuenta la vida actual de Nalà, la cacique indígena Qom que, en el mundo occidental acepta el nombre de Clara. A través de esta mujer, elegida por su pueblo por su enorme capacidad para dirigir, Romero nos muestra la necesaria visibilidad que necesitan los pueblos originarios, es decir, y tengamos en cuenta esto con toda su claridad, los pueblos que habitaron desde siempre América y que fueron hostigados, martirizados y exiliados de sus propias tierras por la supuesta colonización que hizo España y por muchos “blancos” de hoy, de equivocada concepción social.

Y en verdad, a través de las inteligentes charlas de Nalá en facultades y en su recorrida por localidades de todo el paìs donde subsisten indígenas Qom y de otras etnias, se nos obliga a una reflexión sobre el descomunal desprecio hacia las sociedades autóctonas obligadas al exilio de sus tierras, sometidos a martirios, exhibidos como animales primitivos en algunos museos del paìs. Bullying, matanzas, expropiación de cementerios y ciudades, son el pasado y presente de los verdaderos dueños de estas tierras.

De Norte a Sur surgen los representantes indígenas que se reúnen con Nalá para buscar soluciones a fin de enfrentar el destierro o la expropiación. Es una lucha constante, diaria, y Nalá lo sabe por lo que recorre las reservas indígenas transmitiendo el orgullo de serlo, y no la vergüenza de esconder el origen por temor a la burla. En estos traslados, està la cámara inquieta de Romero como testigo ineludible.

Este documental, pleno de información, nos muestra la necesaria revisión de leyes nacionales donde se contemple una en especial, la 26.160,que fue derogada por el gobierno de Javier Milei, y por la que se impide el desalojo y la expropiación pero, sin ella, pueden ser echados de sus casas como si se iniciara una nueva conquista del desierto, o, más bien, el robo de tierras ocupadas por sus dueños legales.

Excelente el diálogo con Nalá frente a cámaras, sorprende por su vocabulario, por su formación y sus conocimientos en general, siendo la fotografía el elemento esencial de Romero para mostrar a la Cacique de dìa y noche, en su casa o en cementerios, junto a los suyos o en una facultad. La lucha no puede detenerse porque todos tenemos derecho a la mirada respetuosa del otro. En verdad, la soberbia del “blanco” hoy en día da vergüenza.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

WACAY MUJERES DEL TABACAL

Documental de Belén Rebollo. Fotografìa de Agustina Lòpez Camelo, Sonido de Juan Manuel Castrillo, Ediciòn de Diego Ricciardi. Con Silvana Velázquez, Dora Siclera, Lidia Chocobar, Ana Rosa Subiaurre, Miriam C. Rodrìguez y trabajadores de la zona. Filmada en Jujuy. Duraciòn. 78 minutos.

XXX – VIVIR ENTRE TABACALES

Bienvenido este documental de Belén Rebollo que, desde Jujuy, nos trae un segmento de vida cotidiana, la que se genera en las colonias tabacaleras, dando origen a las Wacay, que significa “trabajo rápido en conjunto” más afín a las pequeñas y ágiles manos de las mujeres. Con solidez narrativa, Rebollo no muestra a cada una de las cinco mujeres que relatan sus vidas desde la infancia hasta la adultez: la cámara no las individualiza sino que, de cada una de ellas, o sea de Dora, Lidia, Ana Rosa, Silvana y Miriam, se muestra el trabajo silente y constante en el tabacal, inmensas plantas de hojas enormes que se cosechan para luego ingresar a otro proceso: el de la clasificación, el secado, la trituración.

Mientras arrancan las hojas, van contando en “off” sus sueños de ir a la escuela, pero reconocen que la generación de sus padres fue “muy dura” y veían en el trabajo la única salida para una vida digna de sus hijas. Alguna soñó con enfermería, otra con docencia, otra con ser buena peluquera, pero finalmente aceptaron con mansedumbre el levantarse a las 5, tomar un té y esperar la hora para ir al tabacal, lo más temprano posible para evitar el sol del mediodía, insoportable.

Estas secuencias están intercaladas con una voz en off, a cargo de Silvia Rodríguez, que va recitando la leyenda sobre el origen del tabaco, la mujer que se escapó de la casa y que, antes de ser quemada, se transformó en un demonio. De sus cabellos nació el tabaco. La leyenda de final tan maligno se enfrenta a una realidad benigna porque las “wacay” estàn conformes con el trabajo: la ley contempla igual salario para hombres y mujeres y obra social, un logro en el que hacen hincapié.

La directora Rebollo muestra al detalle el trabajo en las fincas tabacaleras mientras da su propia mirada otorgándole el sesgo profundamente poético al material filmado: envuelve a las trabajadoras en la voz en off que narra la leyenda ancestral. Su cámara se vuelve subjetiva, aportando esa cuota de lirismo que visibiliza la tarea cotidiana de las wakay o mujeres de los tabacales. Es una película que se agradece y que, a partir de realizadoras como Rebollo, reconocida tanto aquí como en el exterior, forma parte de un polo cinematográfico muy rico: el de la lejana y bella Jujuy.

Elsa Bragato, Actoresonline.com

VRUTOS

Dirección y producción ejecutiva de Miguel Bou. Fotografía de Fernando Rodríguez, Edición de Rodrigo Grande y Miguel bou, Mùsica de Martìn Zero y Pedro Monzo. Con Darío Mastropierro, Diego Alonso, Gregorio Barrios, Lucas Tresca, Franco Tirri, Matías Apostolo, Federico Fermia, Ceci Colz. Duración: 102 minutos.

XXX – TUMBEROS A LA LUZ DEL DÌA

Para comprender la idea y producción de Miguel Bou sobre las peleas callejeras y muertes entre barras de jóvenes en Lugano 1 y 2, Villa Perito Moreno, Barrio el Bueno de Berazatagui, es necesario saber que nació en Villa Lugano por lo que conoce la esencia de la vida en esas calles.

Manejando planos largos y medios, con cámara fija en muchas secuencias, y en glorioso Blanco y Negro, el realizador Bou narra lo que supo, lo que sintió que pasaba en esos barrios. De allì que la película sea contundente, sólida: lo que Bou cuenta sucedió y sucede. La historia se centra en el joven Brian de 19 años que quiere seguir los pasos de su padre, un ex delincuente que solo aspira a que salga de las “malas juntas”. Abandonado por la madre, Brian no hace caso a las directivas paternas, por momentos desesperadas. Y va a terminar tal como la llamada “ley de la calle” impone.

En verdad, asaltos, heridos de muerte, vemos todos los dìas en los noticieros. Es un punto en contra de la película que, por su dirección, ganó el Gran Premio y la Direcciòn en el último BAFICI.

Bou pone sobre el tapete ese estilo de vida sin futuro socioeconómico, que se desarrolla en plazoletas, recodos de los edificios, y que se enciende en la pelea cuerpo a cuerpo, en el puntazo certero al rival, en la paliza hasta la agonía del contrincante. Nada nuevo bajo el sol.

Se rescata la hilación de la historia que no se mueve un ápice ni en escenas de dolor extremo ni cuando la justicia se ejerce sin jueces.

Como decíamos, el tema es cotidiano en la televisión, pero sin los detalles sobre la reuniòn de patotas que el director Bou muestra siendo aquello que le otorga la diferencia entre los noticieros y el cine. Bou logró que historias delicuenciales cotidianas tengan los condimentos necesarios para ser “una historia de cine”.

Elsa Bragato, Actoresonline.com